martes, 17 de diciembre de 2019

Balance de la temporada teatral 2019

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

La escena que logró sobrevivir a la crisis

A pesar de los problemas económicos, el panorama del teatro en Buenos Aires marcó una vez más su diversidad temática y su multiplicidad de miradas. La cuestión de género, la historia y la política local, y la actualización de los clásicos atravesaron la cartelera porteña. 

Por Candela Gomes Diez - 17 de diciembre de 2019 


La vis cómica, la última creación de Mauricio Kartun. 

En tiempos de bolsillos flacos y de hiperconectividad, el teatro sobrevive, en tanto ceremonia viva, como un ritual necesario. Ni las crisis, ni una comunicación cada vez más mediada por las pantallas, logran amedrentar a una actividad que en el ámbito local compite por la calidad y la variedad de su oferta con plazas teatrales destacadas a nivel mundial, como Londres o Nueva York. No obstante, el contexto de recesión económica y su consecuente caída del consumo repercutieron y afectaron en distintos niveles a los distintos circuitos en los que las artes escénicas se desarrollan (ver aparte).

Aun así, con el bajo poder adquisitivo y los incrementos tarifarios como principales obstáculos, el teatro se las arregló en el año que se va para seguir brindando a los diferentes públicos una cartelera diversa en contenidos y estéticas. Y aunque abarcar la infinidad de obras representadas a lo largo de 2019 resulta imposible, a continuación se ofrece una aproximación a algunos de los acontecimientos más significativos de la temporada.

En sintonía con los tiempos en los que la agenda de las mujeres se cuela progresivamente en todos los ámbitos, el teatro se hizo eco de ese debate emergente y puso en la escena la problemática de la violencia de género con distintas propuestas. Quien de alguna manera fue el encargado de inaugurar el año en esta materia fue el Teatro Nacional Cervantes, que bajo el título “La asamblea de las mujeres” ofreció una maratón de once horas de talleres, charlas y proyecciones, que contó con la presencia de distintas referentes del arte y la cultura. El teatro comercial, propenso a dramaturgias más livianas, también aportó lo suyo con el estreno de Después de Casa de muñecas, suerte de secuela del clásico de Henrik Ibsen Casa de muñecas, escrita por Lucas Hnath y dirigida por Javier Daulte, donde se visibilizó una vez más el destino de una mujer que rompe con los mandatos del matrimonio y la maternidad.

El teatro griego, por su parte, permitió poner en escena versiones de tres obras con similar perspectiva feminista: Fedra, de Juan Mayorga, y con dirección de Adrián Blanco, sobre una mujer condenada por desear; Lo mejor de mí está por llegar, versión libre y contemporánea de Medea escrita por Jorge Acebo y Juan Carlos Rivera, que reveló la cruda vida de una protagonista sometida a maltratos y abusos y Lisístrata, dirigida por Silvia Gómez Giusto, quien además se propuso aggiornar la obra escrita por Aristófanes, donde las mujeres inician una huelga sexual para obligar a los hombres a terminar con la guerra.

La trata de personas también tuvo su tratamiento a través de La Varsovia, de Patricia Suárez y con dirección de Mirén Remondegui, y de Flores de Tajy con dramaturgia de Sol Bonelli y puesta a cargo de Valeria Ambrosio. Y la injusta y desigual realidad impuesta por la clandestinidad del aborto en el país encontró un abordaje sin eufemismos en la notable pieza de Mariana Bustinza Lo que quieren las guachas. Ya cerrando el año, y en el mes de la No Violencia contra la Mujer -noviembre- coincidieron tres festivales que buscaron incentivar la reflexión a partir de la escena: “Mujeres a la obra”, “Medeas” y el “Festival Nacional sobre Violencia de Género”.

En la misma línea de concientización, las sexualidades disidentes y las interpelaciones al esquema binario en torno a la identidad de género ocuparon también un lugar en las tablas. Así, pudo verse la multipremiada, y reestrenada en la 12º edición del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA), Millones de segundos, del dramaturgo español Diego Casado Rubio, con un trabajo impecable de Raquel Ameri, interpretando a Alan, un adolescente transexual con síndrome de Asperger. Con su obra Orillera, el director y clown argentino Toto Castiñeiras también contó las vidas de personajes atravesados por tensiones vinculadas a la identidad de género y al despliegue de su sexualidad.

El grupo Piel de Lava, por su lado, siguió con Petróleo, su quinto trabajo en escena que se repuso en el Teatro San Martín y luego se mudó al circuito comercial del Metropolitan, con el mismo éxito arrollador. En la pieza, las cuatro actrices, también dramaturgas y directoras, componen a trabajadores petroleros que logran de a poco deconstruir sus prejuicios y estereotipos de masculinidad impuestos por la heteronorma. Sobre un amor entre hombres (o más bien el desamor), se vio en el Cervantes Testimonios para invocar a un viajante, con texto de Patricio Ruiz y una puesta dirigida por Maruja Bustamante que combinó diversos lenguajes y ofreció una potente reivindicación de la disidencia. En ese sentido, Príncipe azul, de Eugenio Griffero, y con el debut en dirección de Thelma Biral, propuso el reencuentro de dos hombres, cincuenta años después de un amor adolescente.

También el teatro, en 2019, puso entre sus temáticas recurrentes la historia y la política local, a veces para revisar acontecimientos sociales de relevancia histórica y otras para reflexionar sobre la actualidad. En Potestad, uno de los estrenos más resonantes del año, María Onetto se lució en el unipersonal escrito por Eduardo “Tato” Pavlovsky y dirigido por Norman Briski, donde se puso en la piel de un médico apropiador durante la última dictadura cívico-militar. En relación a la lucha armada en los años setenta, y tomando como disparador la desaparición de Roberto Quieto, dirigente de la organización Montoneros, en 1975, Susana Torres Molina escribió Un domingo en familia, obra que subió a escena dirigida por Juan Pablo Gómez. Y del mismo director también pudo verse Recorte de Jorge Cárdenas Cayendo, sobre el primer herido en la represión de diciembre de 2001.

Con un tratamiento más próximo a las problemáticas económicas actuales, se presentó Buena presencia, de Víctor Winer, y dirigida por Lía Jelín, una comedia sobre las estafas que sufre la clase trabajadora por parte de la especulación financiera, y a la que el humorista gráfico Miguel Rep, por primera vez al frente de la dirección de arte de una obra, sumó una estética de cómic. Con una propuesta similar, y para retratar, en clave de humor, las penurias que genera una economía en crisis, Los Macocos repusieron Los Albornoz.

A su vez, hubo propuestas que pusieron el foco en los mecanismos de la sociedad disciplinaria. En este sentido, hizo su aporte La naranja mecánica, la primera versión del clásico de Anthony Burgess estrenada en la Argentina, escrita y dirigida por Manuel González Gil. Allí pudo verse a Franco Masini en el rol del villano Alex, a quien el Estado decide someter a una polémica técnica de resocialización. Y con una lectura análoga también se estrenó Tadeys, fábula político-sexual escrita por Osvaldo Lamborghini, versionada por Analía Couceyro y Albertina Carri, que significó además el regreso al teatro de autor de Diego Capusotto en la piel de un psiquiatra que diseña un método con el cual el aparato estatal transforma a los jóvenes violentos en mujeres a través de la sodomización y el adoctrinamiento.

En el ámbito de la historia internacional, con formato de teatro documental, pudo verse en el Teatro San Martín Atlas del comunismo, obra de la directora, actriz y performer argentina Lola Arias, que dio cierre al FIBA. Allí, ocho protagonistas relataron sus vivencias en torno a los valores del socialismo desde la creación de la República Democrática Alemana, y hasta su posterior disolución en 1990, tras la caída del Muro de Berlín. En el mismo teatro, y con las actuaciones principales de Boy Olmi y Osmar Núñez se llevó a cabo la jugada apuesta de ensamblar dos obras inspiradas en hechos reales, que revelaron los complejos cruces entre la política y el arte y al mismo tiempo recordaron el horror del nazismo: Colaboración y Tomar partido, de Ronald Harwood, y con dirección de Marcelo Lombardero. En esa línea de advertencia acerca del vínculo entre los artistas y el poder, y el peligro de la degradación del arte que eso conlleva, se presentó La vis cómica, de Mauricio Kartun, en una puesta metateatral y con tono de parodia.

En cuanto al recuerdo de personajes históricos, se evocó la figura de Juana Azurduy, con Juana ¡vive!, protagonizada por Luisa Kuliok y dirigida por Rosa Celentano, mientras que en el musical Aquí cantó Gardel, de Mariano Saba y dirigido por Nelson Valente, se rememoró el último concierto del “Zorzal Criollo” en la Argentina. La ficción también permitió ver en escena el romance de Frida Kahlo y León Trotsky en Los amantes de la casa azul, con dramaturgia de Mario Diament y dirección de Daniel Marcove, y la relación entre los científicos y Premios Nobel de Física Werner Heisenberg y Niels Bohr, en Copenhague, obra del dramaturgo británico Michael Frayn, y adaptada por Mariano Dossena. Por su parte, el historiador Mario “Pacho” O´Donnell imaginó en La decisión cómo podría haber sido el encuentro entre los dirigentes Leandro N. Alem y Lisandro de la Torre, quienes jamás se cruzaron, en una puesta dirigida por Gerardo La Regina.

Y si de personajes relevantes se trata, el teatro una vez más rindió especial tributo al dramaturgo inglés William Shakespeare. Clásico de la cartelera porteña, el Festival Shakespeare celebró su novena edición y fue declarado de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Del director italiano Alessandro Serra, se vio en el FIBA Macbettu, puesta basada en Macbeth, y hablada en idioma sardo. Otro de los clásicos como Romeo y Julieta encontró una relectura actual a través de la grieta política argentina y de la mano de Irina Alonso quien escribió y dirigió León y Sarita, mientras que Martín Ortiz se inspiró en El rey Lear para escribir Cisneros, una tragedia argentina y Jorge Azurmendi estrenó Mucho ruido y pocas nueces.

Célebre pieza del autor isabelino, Hamlet agotó entradas en el Teatro San Martín con la versión dirigida por Rubén Szuchmacher y protagonizada por Joaquín Furriel, y un éxito similar se replicó en la pieza Ojalá las paredes gritaran, versión libre escrita y dirigida por Paola Lusardi, donde el personaje principal ya no es un príncipe, sino un joven millennial. De igual manera, la tragedia de Otelo también fue abordada con dos propuestas diferentes: Othelo, del clown argentino Gabriel Chamé Buendía, y Demoliendo Otelo, versión de la Compañía del Revés que puso el acento en la violencia de género.

Otro de los tópicos que abundan en la rica oferta teatral es el de las relaciones interpersonales, en su más amplio espectro. Al respecto, y en clave introspectiva, dos unipersonales ahondaron, desde una mirada femenina, en la psicología individual y en los vínculos afectivos. Tal fue el caso de La enamorada, de Santiago Loza, y con dirección de Guillermo Cacace, donde se pudo ver a la cantante Julieta Venegas debutando en la actuación para hablar de la maternidad, la lactancia infantil, el amor, la muerte y la vida eterna. Una criatura que habló de afectos y también de frustraciones fue Estrella, la nueva creación de Juan Pablo Geretto, quien dio voz a un ama de casa, revendedora de cosméticos.

Sobre la amistad, el autor y director Matías Puricelli puso en escena Nahuelito, coprotagonizada por Thelma Fardin, donde una confesión hecha entre dos amigas cambia su relación para siempre. Y sobre el amor, el dramaturgo Andrés Gallina presentó Los días de la fragilidad, puesta dirigida por Fabián Díaz que revela el vínculo alejado del amor romántico entre un poeta mudo y una futbolista. Por último, la familia tuvo también su abordaje escénico. Mauricio Dayub, bajo la dirección de César Brie, se destacó en El equilibrista, pieza con la que invitó a recordar los orígenes familiares, combinando elementos autobiográficos y ficcionales. Y, desde otro enfoque, la realidad de la familia disfuncional se vio en propuestas diversas como La casa de las palomas, de Victoria Hladilo, donde se expresan los conflictos dentro del núcleo familiar en medio de una fiesta de cumpleaños infantil, y La reina de la belleza, del irlandés Martin McDonagh y con puesta de Oscar Barney Finn, que reúne a dos parejas de personajes: una hija sometida por una madre abusiva y dos hermanos de experiencia y proyectos diversos.

Los números en rojo

Para el teatro, el año que termina deja un saldo positivo en calidad artística, pero negativo en relación a su rendimiento económico. Es que las crisis golpean duro en todos los frentes, y las artes escénicas no son la excepción.

Un informe elaborado por el Observatorio Universitario de Buenos Aires (OUBA), publicado el 4 de diciembre de 2019, recoge algunos de los datos que arrojó el balance de números en la actividad teatral, relevados por la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET). Según esa entidad, las cifras actualizadas indican, de enero a noviembre, una menor cantidad de espectadores: 6% menos que 2018 y un 14% menos que 2014. Aunque si se habla de cantidad de obras, ese número se intensificó un 7% más en relación a 2018. En ese marco de recesión económica, una exponencial disminución de público y un aumento considerable de costos, AADET siguió poniéndose al frente de campañas como “Vení al teatro”, donde el público pudo acceder a más de 70 obras del circuito comercial a un bajo costo de 300 pesos.

Si bien el teatro independiente, por su parte, pudo convertirse en una oferta seductora para una buena porción de espectadores, por su calidad de propuestas y precios más accesibles, los resultados en su economía tampoco fueron mucho más auspiciosos. Según un relevamiento realizado por Alternativa Teatral en 34 salas, el nivel de público bajó casi un 1% respecto del año anterior, mientras que la recaudación subió casi un 26% también en relación a 2018, pero en un contexto inflacionario anual del 50%, lo cual dificultó cubrir el brutal incremento de tarifas que golpeó especialmente a este sector. Como hito compensatorio de la crisis, el teatro independiente celebró su día -30 de noviembre- con la reapertura del Teatro del Pueblo y con una jornada inédita en la que participaron más de 100 salas con funciones a 100 pesos.

Por su parte, el teatro oficial también hizo sus balances. En medio de un cese de actividades por conflictos gremiales, el Teatro Nacional Cervantes reveló en su informe de gestión de 2019 un crecimiento del 19% en relación a las funciones realizadas, en comparación con 2018, pero una caída de 9% en el porcentaje de ocupación. En este circuito, el Complejo Teatral de Buenos Aires es el que mostró los mejores números. Con una cartelera que sostuvo su calidad a lo largo de todo el año, y con días de precios populares que superaron apenas los 100 pesos, las cifras oficiales hablan que, al igual que en el Cervantes, las funciones teatrales superaron en un 8% a las del año pasado y, a diferencia del teatro nacional, el público aumentó en casi un 7%.  

sábado, 7 de diciembre de 2019

Teatro Comunitario de Berisso: arte colectivo para transformar el barrio y la sociedad

ESPECTÁCULOS

El grupo presentó "Kermesse", su segundo trabajo, en la Semana del Teatro Comunitario que termina este fin de semana en diversos puntos del país, y sueña con la sala propia en 2020


“Otro mundo es posible si somos capaces de imaginarlo": así dice el slogan de la Semana del Teatro Comunitario, un encuentro de más de 40 grupos de teatro comunitario que culmina esta semana en diversos puntos del país y que busca mostrar cómo el arte puede volverse potente y transformador desde las creaciones pensadas desde lo colectivo.

Así define la iniciativa (cuya programación puede consultarse en www.teatrocomunitario.com.ar) María Laura D’Angelo, integrante del Teatro Comunitario de Berisso que fue parte de la Semana donde, además de espectáculos a la gorra o a precio popular, se brindaron diversas charlas y talleres, se realizaron proyecciones y hubo música. 

El evento se genera cada año desde la Red Nacional de Teatro Comunitario, un colectivo que busca potencia la forma autogestiva del arte de las tablas con más de 35 años de historia: el teatro comunitario argentino tiene sus orígenes en La Boca, de la mano de Adhemar Bianchi, apareciendo en dictadura y transformándose en aquellos tiempos en un pilar para la expresión de los vecinos. Allí nació ya la idea de un teatro “de la comunidad, para la comunidad”. En ese sentido, la Semana procura también llevar el teatro hacia la comunidad, pensando en que muchos vecinos quizás nunca hayan visto teatro, en busca de nuevos públicos, de acercar nuevos interesados al arte.

La Red la conforman grupos independientes y autoconvocados que toman el arte como derecho y “generamos expresión y creación donde todos y todas pueden participar: cuando más somos, más representativo es de la heterogeneidad de una comunidad en cuanto a creencias, ideologías, estratos sociales, prácticas…”, explica D’Angelo, y agrega que el teatro comunitario busca “generar un nosotros, romper con el individualismo, la meritocracia, una transformación individual que conlleva a una transformación colectiva, modificando nuestros entornos, nuestras barrios, y creemos que así nuestra sociedad. Así es que las obras buscan contar historias que tengan que ver con la memoria y la identidad de las distintas comunidades donde surgen los teatros, dando un lugar potente y claro a voces e historias que pueden estar oculta o invisibilizadas”.

D’Angelo es parte del Teatro Comunitario de Berisso, formado en 2005 con el mencionado Adhemar Bianchi como uno de sus impulsores (además de Ricardo Talento y Cristina Ghione).  La primer obra producida fue "Primeros Relatos", donde trabajaron con la identidad y la memoria de la ciudad: “Ser capital provincial del inmigrante marcó que la temática sea la inmigración , anclando en el trabajo en los frigoríficos de la zona y las luchas obreras y la vida en la mítica calle Nueva York”, cuenta la artista..

Con más de 40 integrantes de todas las edades, el segundo trabajo producido en Berisso fue “Kermesse”, que presentaron durante los últimos tres años y que mostraron el fin de semana pasado en el marco de la Semana del Teatro Comunitario: una obra interactiva entre actores y público donde la kermesse “se convierte en un sueño para plasmas sueños y anhelos de los que creen en la fuerza de lo colectivo”, y un duelo entre una presentadora que quiere apropiarse del espacio de juego y los trabajadores.

El colectivo, que también brindó en el marco de la Semana una charla abierta a la comunidad el pasado lunes, invita a participar a los vecinos: las reuniones son los lune sy jueves en la Escuela 9, aunque, cuenta D’Angelo, el gran plan para 2020 es avanzar con el sueño de la casa propia, la sala teatral, alguna vez impulsada por un actor de la región, Lito Cruz.

“Su muerte le quitó al grupo a un impulsor para terminar la obra. Y las dificultades del país no fueron los mejores momentos para avanzar en una obra de este tipo. Muy de a poco vamos gestionando apoyos, pero es mucho lo que falta, paredes, piso como primer paso y todo lo que sigue para ser una sala preparada para espectáculos varios”, relata D’Angelo. 

Las dificultades, claro, son las del teatro comunitario y las del arte todo en Argentina. 

“El país es un tesoro artístico y cultural hay músicos/as, bailarines/as , compañías teatrales, festivales de todo tipo. Pero necesita más apoyo y valor  de un Estado más presente, que no solo sea de palabra, un ‘que lindo’, un "que maravillosos nuestros artistas’, sino un apoyo económico y el valor simbólico”, opina D’Angelo. 

Y cierra: “Esperamos que este nuevo gobierno otorge al arte y la cultura el lugar que se merece: la comunidad precisa trabajo, su plato de comida pero también poesía, música, Teatro, eso también los dignifica. Quienes formamos parte del teatro comunitario en sus distintos roles y niveles de participación encontramos  un espacio que nos hace sentir parte de un proyecto colectivo, protagonistas y no solo espectadores de las realidades sociales y culturales de nuestra comunidad. Como decimos siempre en el grupo -cuanto más das más te llevas- una militancia desde el arte que compromete, esperanza, aun en la dificultad y genera bienestar”.

Fuente: EL DIA

martes, 3 de diciembre de 2019

Aúra: es momento de celebrar las artes escénicas

ESPECTÁCULOS | CUARTA EDICIÓN DEL FESTIVAL MULTIDISCIPLINARIO

Teatro, danza, música, circo y performances, tradicionales y no tanto, tomarán la ciudad desde mañana hasta el domingo

URRAKA PRESENTARÁ SU SHOW “KUTUMBRA”

Cuarta edición, cinco días, ocho sedes, treinta propuestas y un año de trabajo destinado a su organización son, a grandes rasgos, los números del Aúra, el festival platense que celebra las artes escénicas y que volverá a copar diferentes espacios platenses, convencionales y no, entre mañana y el domingo.

Teatro griego en canchas de fútbol, odas queer, circo, danza en museos, obras de teatro que terminan en fiestas, videodanza, viajes sonoros por parques, teatro de sombras, clown, carnavales deconstruidos, recorridos performáticos, flashmobs, hip hop y boleros son algunas de las propuestas que enriquecerán la programación de este evento que busca “transformar la ciudad en un gran escenario” con obras del país y la región.

Nacido en 2016 por una iniciativa de Mula Cultura, una organización de gestión cultural platense, el festival busca generar nuevas audiencias para las artes escénicas y por eso, asegura Carito Sueta, una de sus creadoras en diálogo con EL DIA, trabajan para que “suceda lo teatral en espacios no tradicionales y que se de el encuentro con un público no habitual de este arte”.

Con Aúra, destaca Sueta, “nos interesa provocar cruces entre espacios, públicos y disciplinas”, algo que los lleva a estar atentos a las “nuevas tendencias de creación en artes escénicas, exhibiendo obras y trabajos que van más allá de las fronteras disciplinares”.

En este sentido, esta edición presentará dos espectáculos site specific, es decir, que fueron pensados para ser realizados en un sitio en particular: “Fútbol, una tragedia griega” se ofrecerá en una cancha de fútbol (sábado, a las 20, en Club Crisfa), y “La Ópera encandilada”, teatro de sombras, en la fachada de la Estación Provincial (el domingo, a las 20.15). Ambos proyectos ganaron la convocatoria “Estímulo a la Creación” para creadores locales interesados en generar experiencias fuera de los circuitos tradicionales que organiza Aúra junto a la Secretaría de Arte y Cultura de la UNLP.

Respirando al ritmo de la sociedad, de sus cambios y, sobre todo, de sus pedidos de cambio, el Aúra presentará, este año, un perfil deliberadamente femenino de la mano de propuestas en las que se destaca la relevancia y potencia de las mujeres en la creación y producción escénica actual.

Se podrá escuchar, en este sentido, a Eli Almic, la nueva sensación hiphopera de Uruguay (viernes, a las 21, en Estación Provincial); descubrir el Tango no binario (sábado, a las 20.45 en Estación Provincial); pensar la historia de lo queer con “Hystórica” (viernes, a las 22.30, en La Grieta); experimentar un carnaval deconstruido con PEBA de Brasil (viernes, a las 19, en el Pettoruti) o ver obras donde destacan nuevas creadoras como “Hijas” (mañana, a las 21, en el Teatro de la UNLP) y “Destructivo de un desastre irruptivo” (sábado, a las 22.30, en La Grieta).

Este año, además, y como una novedad, se proyectarán documentales sobre artes escénicas y videodanza cuya selección está a cargo de Fesaalp y el Festival de Videodanza de Buenos Aires.

Con tres ediciones en el tintero y una en la gatera, los chicos de Mula Cultura disfrutan de ver florecer el jardín tras años y años de labrar la tierra. “Lleva tiempo consolidar un concepto y creemos que este año logramos consolidar el festival que imaginamos cuando comenzamos a idearlo”, reconoce Carito Sueta, feliz de que Aúra haya “crecido en cantidad de actividades, en la definición de ejes conceptuales de curaduría, en expansión geográfica y también organizativamente”.

Sobre todo en estas condiciones económicas tan adversas, que, sin embargo, les planteó un gran desafío al “poner un esfuerzo extra de trabajo en idear estrategias para disminuir el impacto de esta situación, para no perder la calidad de producción y artística que nos proponemos”.

¿Qué los motiva a seguir adelante con este proyecto? “Nos impulsa creer fuerte en la importancia y el aporte del proyecto para el sector de las artes escénicas. Los Festivales son plataformas vitales para el desarrollo de la cultura de una ciudad, generan visibilidad y circulación del arte, trabajo artístico, intercambio de saberes y sobre todo producen el encuentro necesario con el público.

Con entrada libre y a la gorra, excepto las actividades en sala para las que se podrán gestionar reservas a través de Alternativa Teatral, la programación, que se puede consultar día por día en la web del festival (www.AURAFestival.com.ar), se repartirá entre ocho sedes: Estación Provincial (17 y 71), La Grieta (18 y 71), Taller de Teatro de la UNLP (10 e/ 54 y 55), Museo Provincial de Bellas Artes “Emilio Pettoruti” (51 e/ 5 y 6), Jardín Botánico (60 e/ 117 y 118), VIL Teatro (11 e/ 70 y 71), CRISFA (14 y 71) y El Espacio (6 y 59).

La apertura del festival estará a cargo del grupo mutidisciplinar “La Ferviente” que organizó una performance de danza multitudinaria junto al público llamada “Movimiento olímpico”, que se llevará a cabo el viernes a las 20 en la Estación Provincial.

Fuente: EL DIA

viernes, 29 de noviembre de 2019

Más de una docena de actores de La Plata en una obra sobre el exilio

ESPECTÁCULOS

"Nuestra señora de las Nubes" se estrena este domingo en el teatro Escenario 40


Este fin de semana se estrena en el teatro Escenario 40, el drama poético sobre el exilio, Nuestra señora de las Nubes, del gran director y dramaturgo argentino Arístides Vargas. El mismo estará representado por el grupo La Cuarta Pared, bajo la dirección de Horacio Rafart y la actuación de 14 actores.

Dos personajes, se encuentran en algún lugar indeterminado y acaban por descubrir que ambos provienen del mismo pueblo, de Nuestra Señora de las Nubes; aunque ninguno consigue recordar con claridad. Poco a poco, van configurando la historia de este pueblo a través de las vidas de sus habitantes, desde su fundación -cuando un padre y su hija se deciden a procrear para evadir la soledad- hasta su final. Mediante estampas de recuerdo, los pintorescos habitantes del pueblo van poblando el escenario, dejando una serie de escenas cortas que se mueven entre el drama, la comedia, lo onírico y lo real; que ayudan a formar una idea de lo que es ese pueblo.

Arístides Vargas construye así lo que podríamos llamar un relato de realismo mágico, que se apoya en una palabra poética, precisa y evocadora de mil y una imágenes.  Un relato que transita a medio camino entre la comedia entrañable, la parodia y la emoción, y que pasa de unas a otras en cuestión de lo que es un fundido a negro de una escena a otra: un paseo emocional por la identidad comunitaria a través de retazos individuales, narrada desde el esforzado recuerdo de los que intentan recordar, no olvidar o no ser olvidados.

Fuente: EL DIA

EN PROFUNDIDAD: LAURA VALENCIA


Conversamos en profundidad con Laura Valencia, artista platense que cruza la danza, la plástica y el teatro, y que también es reconocida en la gestión cultural por la creación de espacios emblemáticos en nuestra ciudad. Laura nos cuenta su formación en los colegios universitarios y en la Facultad de Bellas Artes, su paso por el continente europeo, y la fundación de La Fabriquera, un espacio cultural que concentró lo mejor del teatro, las letras y el rock de los años '90 de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires.

Fuente: UNLP TV

miércoles, 27 de noviembre de 2019

“Las desventuras del Sr. Mo-Ki-Tó”: un payaso viajero que sueña con llegar hasta la China

ESPECTÁCULOS | DESTACADO DE LA CARTELERA

El clown creado por Devenir, compañía que celebra 38 años de vida, y al que Tati Vallejos le presta el cuerpo, se despide de La Plata

GUSTAVO VALLEJOS ES EL SR. MO-KI-TÓ

Tironeado entre la necesidad y la casualidad, la compañía Devenir alumbró hace dos años al Sr. Mo-Ki-Tó en medio de una gira por Europa, en donde hacía falta un personaje que deambule por las calles de Trieste, Italia, en donde se llevaba a cabo el Festival Internacional Latino de Cine, para que oficiara de simpático anfitrión.

Coincidía ahí gente de todas partes del mundo y a Tati Vallejos, fundador e integrante del histórico grupo teatral platense que está celebrando 38 años de vida, se le ocurrió “inventar un idioma que suene a tal y que nadie lo comprenda” y le pintó en su alma un deseo: su único afán era llegar a China porque, dice el creador de Mo-Ki-Tó, “siempre tuve la esperanza de crear un clown para llegar, de verdad, a China”.

La criatura de Devenir tuvo su cuna en el país de la bota pero la compañía siguió su gira por España y Eslovenia, en donde tomó impulso.

“Llevamos al querido Mo-Ki-Tó solo para que ande por las calles esperando que alguien le diga cómo llegar a China”, cuenta el actor, director, dramaturgo e investigador teatral platense, recordando aquella experiencia que no duda en calificar como “conmovedora”.

Junto a Pampa González, socia en el trabajo y en la vida, siempre investigan entre acciones y, aquella oportunidad no fue la excepción. Según cuenta, Mo-Ki-Tó, su experiencia en las calles, con la gente, abrió un “camino interesante” para el estudio que llevaron adelante sobre la Antropología del Teatro.

“El mundo está habitado de seres humanos y todos tenemos la misma capacidad de adaptación al momento de querer tender una mano a quien lo necesita. Lo pudimos comprobar. Los pueblos son hermosos, tierno y solidarios... ahora sus gobiernos es un tono fuera de la escala”, reflexiona Vallejos, que se dice “trashumante”, como su clown.

Todas esas vivencias recogidas con Mo-Ki-Tó fueron recopiladas en su regreso al país y, así, detrás del personaje fue naciendo la obra: emergió el guión, Pampa tomó las riendas de la dirección, Tati le siguió prestando el cuerpo y “acá estamos”, dice Vallejos, “andando camino” con “Las desventuras del Sr. Mo-Ki-Tó”.

Esta obra, con la que recorrieron Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Chaco, Santa Fe y gran cantidad de pueblitos de la provincia de Buenos Aires, tuvo su estreno en La Plata, su ciudad natal, y aquí también la despedirán con una función este viernes a las 21.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5.

Para los que no tuvieron la oportunidad de verla, se trata, según el actor, de una obra que “conceptualmente tiene el pensamiento del payaso” porque la simpática criatura “LLega. Entra. Se Queda. Intenta. Se va”.

El Sr. Mo-Ki-Tó, agrega su intérprete, es “un mosquetero silencioso que avanza hacia el alma humana, que te invita a pasear por las simplezas abandonadas y tan necesarias para la vida de todos los días”.

“Llevo más de cuatro décadas con el arte. Trabajo, pienso, respiro, vivo en el teatro. Me considero un guerrero trashumante sin tiempo”

MUCHO MOVIMIENTO

Esta función será una de las últimas actividades del año para Devenir que tendrá un 2020 en movimiento, con una gira nacional, primero, y una internacional, después, lo que, dice Vallejos, “significa que caminaremos mucho otra vez”.

En esas funciones de visitante, Devenir presentará nuevos materiales: “Un unipersonal en el que trabajo yo (‘Alastor Paimón, la vida de un pobre diablo’) y ‘El aura de Adjana’ que lo trabajo con un actriz invitada, para que quede en La Plata, y Pampa para las giras”.

En carpeta está, además, una versión de la exitosa obra que estrenó y dirigió en La Plata “46 xx variaciones Hamlet” en Granada, España, “con un grupo de mujeres sefardíes de la ciudad”.

Tanto trabajo, reconoce Vallejos, lo tiene tan entusiasmado como ajetreado, pero, como dice el dicho, “sarna con gusto no pica” y esta sarna teatral, su pasión, es lo que le permite a Devenir seguir cumpliendo años.

El 28 de octubre de 1981 subió por primera vez a escena la obra “Hablemos a calzón quitado” en el antiguo Centro Universitario de Bahía Blanca y así comenzó a escribir su historia la compañía. Además de Vallejos, entre los fundadores figuraban Edgardo Molina, Eduardo Lascano y Armando Di CoCo. Entre sus producciones, Devenir cuenta con más de 80 espectáculos entre obras formales, performances y diversas intervenciones en espacios públicos.

“Cuando comencé con el recorrido ‘deveniriano’ supe que iba a ser para siempre. Quiero decir, ya no tendría que explicar a nadie que mi vida estaba signada en el arte del teatro, con el teatro y en el teatro. Por lo tanto iba a ser difícil que pudiese hacer otra cosa”, reconoce Tati, que debió “acomodar su cabeza” para “una vida para la que no había sido preparado, ni educado”, pero en la que decidió embarcarse y transitar, siempre en movimiento, en cambio constante, adaptándose como la plastilina.

“Llevo más de cuatro décadas con el arte. Trabajo, pienso, respiro, vivo en el teatro. Me considero un guerrero trashumante sin tiempo, pero con el espacio necesario para seguir respirando pausadamente la existencia que me permite gozar de cada momento como el último”, reflexiona Vallejos y cierra recordando a uno de sus maestros que le decía:“‘aquí y ahora… no hay nada mejor para poder ser’”.

Para agendar
Qué: “Las desventuras del Sr. Mo-Ki-Tó”De: Devenir TeatroCon: Gustavo VallejosPor: Pampa GonzálezCuándo: Viernes a las 21.30Dónde: 44 entre 4 y 5.

Fuente: EL DIA

martes, 19 de noviembre de 2019

Héctor Bidonde: autodidacta de la escena y maestro de actores

LA CIUDAD | TEATRO

El platense ha logrado forjar, con su estilo propio, una escuela de teatro de primer orden en el país por la que han pasado figuras de enorme prestigio

“EL GRAN DESCHAVE” UNA DE SUS OBRAS QUE MARCÓ UNA ÉPOCA

Una vez se dijo de él que si había logrado poder dar forma a los metales, cómo no iba a saber transmitir su formación actoral, la que forjó por sí mismo, a capacitados jóvenes que luego brillarían en el teatro y el cine de nuestro país.

Héctor Bidonde es un personaje singular, entrañable, inteligente y solidario. Nació en nuestra ciudad el 2 de marzo de 1937; vivía en la calle 20 entre 51 y 53, frente al ex Regimiento 7 y actual Plaza Islas Malvinas. La vida lo trató con rudeza desde pequeño porque a corta edad sufrió el fallecimiento de su madre y se crió con su padre, con quien no tuvo siempre la mejor relación, según sus propios testimonios.

De adolescente consiguió trabajo en un taller metalúrgico platense en donde rápidamente aprendió con destreza el oficio de tornero.

A los 17 años, en 1954, leyó en nuestro diario un suelto a través del cual se pedían actores jóvenes para presentarse a una prueba para la obra denominada “Amarretes”, de Carlos P. Cabral. El muchacho se sintió repentinamente sumamente atraído, de modo que se presentó y su desempeño permitió que se iniciara precozmente y de manera casi inesperada en el mundo teatral, para el que estaba destinado y que jamás iría a abandonar.

Bidonde gustó en su representación y a él también le agradó, sobremanera, la experiencia, por lo que no dudó en inscribirse en el Conservatorio Provincial de Arte Dramático, que por aquel entonces funcionada en el viejo Teatro Argentino.

Así, le dio cauce a una vocación muy clara y en la que se destacó desde sus mismos comienzos. Siguió con sus estudios y pasó a la Comedia de la Provincia en la que actuó en diversas obras entre 1964 y 1965.

En la ciudad de Buenos Aires continuó, al mismo tiempo, con su formación actoral y con la actuación. Su desempeño sobre los escenarios teatrales estaba marcado con un estilo inconfundible, a la que la propia impronta del actor le fue dando matices particulares a sus personajes.

Se reconocía como un actor de teatro, marcando diferencias con el arte cinematográfico. Recién en 1978 accedió a filmar “Rabona”, dirigida por Mario David, la que sería la primera de una extensa lista de casi treinta películas en las que participó.

Desde joven había militado en grupos de izquierda y en 1983, el advenimiento de la democracia lo llevó también a la arena política, en donde tuvo una intensa actividad en el ámbito porteño en distintas agrupaciones, y de esa manera, fue elegido legislador de la ciudad de Buenos Aires por el partido Autodeterminación y Libertad conducido por Luis Zamora aunque posteriormente dejó ese nucleamiento y se sumó al denominado “Bloque del Sur”. En 2007 fue candidato a subjefe de gobierno y a senador por nacional por CABA por la alianza Movimiento Socialista de Trabajadores-Nueva Izquierda.

También actuó en numerosos ciclos de ficción televisivos y se entregó de lleno a la docencia en el “Paternal Teatro”, escuela escénica por la que han pasado, entre otros, Leonardo Sbaraglia, Fernán Mirás, Ximena Acha, Héctor Alba, Fito Allende, Jorgelina Aruzzi, Marian Laterza, Pablo Lizaso, Rodolfo Núñez, Diego Olivera, Iris Selasco, Ana María Luaces y Daniel Rivera.

Participó en gran cantidad de obras de teatro, entre ellas, “El contrabajo”, “Sonata otoñal”, por la que ganó en 2002 el Premio ACE; “Hombre y superhombre”, “Mujeres soñaron caballos”, “El relámpago, “Antes del retiro”, “Corrupción en el palacio de justicia”, “El bizco”, “El diablo y Dios”, “Fausto”, “Cuba y su pequeño Teddy”, “Drácula”, “La gaviota”, “El gran deschave” y “Canciones maliciosas”, pieza teatral esta última por la que fue distinguido en el rubro de mejor actor con el Premio María Guerrero.

Actuó en películas como “La Isla”, “El desquite”, “Perros de la noche”, “La noche de los lápices”, “No habrá más penas y olvidos de Olivera”, “Gallito ciego”, “Tiro al aire” y “A cada lado”.

En televisión trabajó en varios programas, entre los más destacados figuran “Dios se lo pague”, en Canal 7; en Canal 13 lo hizo en “Compromiso”, “Estado civil”, “Zona de riesgo” y “Gasoleros”; “Alta comedia” y “El hombre que volvió de la muerte” en Canal 9; y “Los simuladores” en Canal 11.

Fuente: EL DIA

Lito Cruz: uno de los grandes maestros argentinos de teatro

LA CIUDAD | ACTOR

Debutó actoralmente, de la mano de Federico Luppi, cuando tenía 15 años y a partir de ese momento jamás se apartó de ese mundo de fantasía que tanto lo atraía

HABÍA COMENZADO SU LABOR ACTORAL EN SU BERISSO NATAL

Desde sus años de la adolescencia, el teatro independiente fue la luz y el norte que marcaron su camino artístico, en el que brilló tanto sobre las tablas, como en el cine y también en la televisión. Pero sus mayores afanes y dedicación los puso, sin duda, como maestro de actores.

Esta entrañable figura actoral argentina obtuvo el reconocimiento del público y más que nada de sus pares; el desempeño en distintos cargos como funcionario público sumaron un valioso aporte a la cultura nacional.

Oscar Alberto “Lito” Cruz nació en Berisso el 14 de mayo de 1941. Su padre tenía un bar en la mítica calle Nueva York, en la que en aquella época convivían singulares personajes berissenses, y un cosmopolita y constante aluvión de pintorescos marinos arribados al puerto local procedentes de los más diversos rincones del mundo.

En ese ambiente creció el futuro actor, ya que durante las horas en las que no estaba en la escuela, se desempeñaba como mozo en el colorido establecimiento paterno, y así, su imaginario se fue formando bajo el influjo casi surrealista de un ambiente irrepetible. Y fue precisamente en ese bar que un parroquiano en particular, Federico Luppi, temporariamente afincado en Berisso para trabajar en uno de los frigoríficos de la ciudad, le habló al joven camarero sobre el teatro, despertando inmediatamente su interés, el que se acrecentaría a medida que las charlas entre ambos sobre el mismo tema se fueron profundizando.

Lito hizo el secundario en La Plata, pero ya había iniciado su actividad actoral en Berisso ingresando desde los quince años de edad en distintos grupos de teatro independiente.

Su debut actoral más formal lo concretó a los 18 años en el teatro Tafs de la ciudad bonaerense de Rojas.

En 1961, al cumplir los veinte años, se fue a vivir a la ciudad de Buenos Aires, donde compartió sus estudios de teatro, con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

En la Capital Federal su labor teatral creció rápidamente durante los siguientes cuatro años. En 1965, después de varias y muy celebradas presentaciones en la ciudad de Lima, se trasladó a Santiago de Chile para perfeccionar sus estudios de Teatro en el Instituto de Teatro Universitario de ese país.

En 1968 regresó a nuestro país para encarar nuevos y prometedores proyectos teatrales. Al año siguiente fundo junto a Augusto Fernandes el Grupo ETEBA, Equipo de Teatro Experimental de Buenos Aires, con el que subió a escena como protagonista en la obra “La Leyenda de Pedro”, basada en la pieza “Peer Gynt” de Ibsen.

Este espectáculo tuvo una inmejorable crítica periodística e incluso el éxito obtenido se conoció en Europa, por lo que el grupo fue especialmente invitado a participar con esa obra en los Festivales de Nancy, Berlín y Florencia. En 1972, el mismo grupo fue invitado a actuar en el marco de los Juegos Olímpicos realizados en Múnich, con la obra “El sapo y la serpiente”, basada en un cuento griego y dirigida por Augusto Fernandes.

En ese año Cruz dio comienzo a su actividad en la enseñanza, como profesor de Actuación en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, iniciando casi al mismo tiempo su carrera como director de teatro, con la obra “El pupilo quiere ser autor”, de Peter Handke.

Hasta 1975 su actividad artística adquirió una gran intensidad porque, paralelamente a sus actuaciones en distintas obras, enseñó y dirigió, pero además realizó estudios de perfeccionamiento de actuación becado por el gobierno de los Estados Unidos, principalmente en el Actors Studio de Lee Strasberg.

También en 1975 fue contratado por la Fundación Goulvenkian de Portugal, para dictar un seminario de actuación en el Teatro Universitario de Porto, culminando con un espectáculo del grupo de trabajo.

A lo largo de su carrera actuó en una importante cantidad de obras teatrales, en películas y distintos ciclos televisivos.

Por otra parte, se desempeñó como director del Teatro de La Ribera, de la Dirección Nacional de Teatro, del Instituto Nacional de Teatro, de la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, presidente del Consejo Provincial de Teatro Independiente, y director del Teatro Coliseo Podestá de La Plata.

En 2007, la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación le entregaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable; y en 2011 ganó el Premio Martín Fierro como actor de reparto por su labor en la obra “El elegido”.

Falleció el 19 de diciembre de 2017 en Buenos Aires y fue inhumado en el cementerio de Berisso.

Fuente: EL DIA

domingo, 17 de noviembre de 2019

Un Shakespeare con escena en Villa Elvira y en busca de inclusión

ESPECTÁCULOS | UN CLÁSICO DEL TEATRO EN MODO BARRIAL

Subvencionada por el Teatro Cervantes, la obra “Jamlet en Villa Elvira” ayer se presentó con recursos para personas ciegas y sordas

Laura Garat

UNA EXPERIENCIA TEATRAL PIONERA EN LA INCLUSIÓN/ DEMIAN ALDAY

Incluir o incluir. Esa es la cuestión. “Jamlet en Villa Elvira”, la obra de un platense que subvenciona el Teatro Nacional Cervantes le abrió primero la posibilidad de entrar al circuito formal teatral a tres jóvenes de una barriada de la periferia que soñaban con la actuación; después se dejó ver con entrada gratuita entre los colegios secundarios de la Región; y finalmente se ofreció con recursos de accesibilidad para personas ciegas y sordas.

Este “Hamlet” no nació en Dinamarca ni en el siglo XVI; tampoco es príncipe ni vive en un castillo. En la trama reversionada del clásico de Shakespeare que inspiró al autor y director teatral Blas Arrese Igor “Jamlet” trabaja en un supermercado chino de Villa Elvira; su amigo Horacio es un chico trans; Claudio -el rey en el original- es policía; y Gertrudis es la abuela del personaje central y no su madre.

Más cerca del teatro experimental que del convencional, esta versión de una de las tragedias más emblemáticas de la cultura occidental, toma del texto shakesperiano algunas de esas dimensiones de lo social que se mantienen con el correr de los siglos, como las relaciones de poder y de género, pero que traídas a un barrio platense de 2019, con una intervención que detonó el texto del dramaturgo inglés, cobran otro sentido.

Toda la historia, que se desarrolla en 75 minutos, transita dos texturas narrativas que se entremezclan. Están los actores con sus parlamentos y sus interacciones que dan vida a lo ficcional, y sobre ellos una pantalla proyecta un documental que narra la cotidianidad en un barrio de Villa Elvira. Uno y otro formato se alternan y así transcurre la trama.

“Para explicarlo en términos bien teatrales se trata de una dramaturgia de la recepción, que busca investigar cómo leen determinados grupos sociales algunos textos, sus representaciones, sus discursos y sus prácticas”, explicó Arrese Igor.

La idea nació cuando el actor y director, representante del teatro independiente local, con varios títulos de su producción y distintas puestas en su haber, buscó unir la carrera en Comunicación y la dramaturgia en un doctorado y escribió para su tesis “Jamlet en Villa Elvira”. Con la factura no sólo pasó la instancia académica sino que además, al presentarla en una convocatoria del Cervantes, ganó el concurso junto a una obra de Rosario y otra de Tandil. La única sala de carácter nacional produce toda la iniciativa: banca desde la escenografía y el vestuario hasta los sueldos de los actores.

Lo que se vio anoche en el espacio Dynamo (17 y 68) es una experiencia pionera. Hasta ahora se conocían obras de teatro ciego, pero nunca se habían combinado, sobre las tablas, contenidos amigables con las personas hipoacúsicas o disminuidas visuales. Inédita en ese aspecto, el escenario incluyó la presencia de dos intérpretes de lenguaje de señas que fueron relatando el guión, al tiempo que el audiovisual se ofrecía subtitulado. Eso para el público con dificultades auditivas. Para las personas ciegas, dos horas antes de la función se las guió por la sala y las hicieron tocar las diferentes superficies, siguiendo la premisa de que “se puede ver con las manos”. El programa escrito que recibieron, además, se confeccionó con el sistema Braille.

Los jóvenes que interpretan a “Jamlet”, “Horacio” y “Ofelia” (Pedro Rodríguez, Maju Cartaman y Giuliana Ojeda, respectivamente) pertenecen a La Franja Social Teatral, un centro cultural de las calles 83 y 122, en un indefinido límite entre Villa Progreso y Villa Elvira, donde los tres, por pura vocación, aprenden a actuar. Aunque tenían algunos antecedentes en interpretación esta es la primera vez que los chicos trabajan con un texto previo.

“Eso implicó -remarcó Arrese Igor- meses muy intensos de ensayos, a los que se adaptaron muy bien”.

En cambio, los roles de Gertrudis y Claudio los encarnan dos intérpretes experimentados, como Norma Camiña y Marcelo Perona.

El proyecto se completó con la participación de María Ibarlín en la asistencia de dirección, y de Marianela Constantino en la realización del documental.

Juan Zurieta tuvo a su cargo la iluminación; Juan Pablo Pettoruti, el sonido y música; y Margarita Dillon, la escenografía y el vestuario.

Ahora restan tres funciones, ya sin las apoyaturas para la accesibilidad ampliada. Serán hoy, a las 20; el próximo sábado, a las 21; y el domingo, otra vez a las 20.

Algo se comprobó en la función de anoche. Con una capacidad para 80 espectadores, incursionar en la accesibilidad hizo desbordar la sala, tanto que se debió incorporar una decena de asientos para no dejar a nadie afuera. El hecho que no hizo más que visibilizar cierta falta de alternativas artísticas para los públicos con alguna discapacidad.

Este “Hamlet” no nació en Dinamarca ni en el siglo XVI; tampoco es príncipe ni vive en un castillo

Fuente: EL DIA

sábado, 2 de noviembre de 2019

“Noches Chinas”, lo último de Cabaré de Medianoche, se despide con música y teatro

ESPECTÁCULOS | HOY A LAS 22 EN 18 Y 71

“Noches Chinas”, tercera versión de Cabaré de Medianoche, se despedirá esta noche, desde las 22, en el Galpón de La Grieta, en 18 y 71, con su habitual cruce entre música y teatro.

“Noches chinas”

Bajo la dirección de Patricia Ríos, esta propuesta de elenco numeroso propone un nuevo montaje: los cuerpos y las voces de actrices y actores se ponen en función de las canciones, en el intento de que la música vuelva a surgir.

Se trata de la tercera entrega de esta propuesta que tuvo su primera experiencia en 2017.

En “Noches Chinas” habrá, a través de imágenes y sonidos, diferentes evocaciones al pasado, en tanto, este proyecto, viene gestándose desde hace un tiempo, atravesando un permanente proceso de transformación.

“Una canción hecha pedazos, un entramado de ensoñación y deseo, algo de lo que fuimos y ya no somos, a cargo del elenco inestable de Cabaré de Medianoche. En esta oportunidad, una versión en volumen bajo”, reza el texto con el que se promociona el espectáculo en las redes sociales.

Según explicaron, la nueva propuesta de Cabaré de Medianoche “busca encontrar la intensidad en la pequeñez, sin temor al vacío como motor de la escena”.

En escena, “hay una propuesta visual que convive con los estados de actrices y actores, quienes de ese juego provocan un sonido propio: delicado y precario, en volumen bajo. Una versión mínima que como en un juego de cajas chinas contiene las dos propuestas cabareteras anteriores, distanciándose incluso hasta la distorsión”.

El autodenominado elenco inestable de Cabaré de Medianoche, que en esta oportunidad interpretan “Noches Chinas”, está integrado por Cococho Abbatangelo, Delia Aguinaga, Elke Aymonino, Federico Barrios, Malena Di Bastiano, Cecilia Fallesen, Yerman Ghersi, Aurelia Osorio, Laura Verón, Ariel Plum Salinas, Roberto Tetamantti y Patricia Ríos.

Fuente: EL DIA

jueves, 31 de octubre de 2019

Vea la Programación completa de la Fiesta Nacional del Teatro que se realiza desde este viernes en Misiones

El acto apertura será el viernes 1 de noviembre a partir de las 21:30 hs en la Plaza 9 de julio o en caso de lluvia en Sala Tempo, con la participación del Ballet Folclorico del Parque del Conocimiento y autoridades del teatro y de cultura provincial, así como representantes de grupos de teatro independiente de todo el país

Con el cuchillo entre los dientes (La Plata - Pcia. Buenos Aires),

Programa Completo

VIERNES 1 DE NOVIEMBRE

18:00: Obra: Cristales (San Luis), Espacio: Sala Tempo.

19:30: Obra: El matadero (Formosa), Espacio: Murga de la Estación.

20:00: Obra: Cristales (San Luis), Espacio: Sala Tempo.

21:30: ACTO DE APERTURA, Espacio: Plaza 9 de Julio (Sala Tempo en caso de lluvia).

21:30: Obra: Obra: El matadero (Formosa), Espacio: Murga de la Estación.

SABADO 2 DE NOVIEMBRE

15:00: Obra: Una flor. Una mujer. Una voz (Neuquén), Espacio: Centro Artístico Mandové Pedrozo.

18:00: Obra: Pajarito (Tucumán), Espacio: Sala Tempo.

19:30: Obra: Las lalas (Santa Cruz), Espacio: Murga de la Estación.

20:00: Obra: Pajarito (Tucumán), Espacio: Sala Tempo.

21:00: Obra: Una flor. Una mujer. Una voz (Neuquén), Espacio: Centro Artístico Mandové Pedrozo.

21:30: Obra: Las lalas (Santa Cruz), Espacio: Murga de la Estación.

23:00: Obra: Una flor. Una mujer. Una voz (Neuquén), Espacio: Centro Artístico Mandové Pedrozo.

DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE

17:00: Obra: Los sonámbulos (Corrientes), Espacio: Sala Tempo.

18:15: Obra: El tiempo de los ídolos (Chaco), Espacio: Centro Artístico Mandové Pedrozo.

19:00: Obra: Los sonámbulos (Corrientes), Espacio: Sala Tempo.

19:30: Obra: Canción de cuna para refugiades (La rioja), Espacio: Murga de la Estación.

20:15: Obra: El tiempo de los ídolos (Chaco), Espacio: Centro Artístico Mandové Pedrozo.

21:00: Obra: La helada (Catamarca), Espacio: Espacio Reciclado.

21:30: Obra: Canción de cuna para refugiades (La rioja), Espacio: Murga de la Estación.

23:00: Obra: La helada (Catamarca), Espacio: Espacio Reciclado.

LUNES 4 DE NOVIEMBRE

18:00: Obra: Nunca nadie murió de amor (Córdoba), Espacio: Sala Tempo.

19:30: Obra: Más costanera (Misiones), Espacio: Espacio Reciclado.

20:00: Obra: Nunca nadie murió de amor (Córdoba), Espacio: Sala Tempo.

21:00: Obra: Bodangres (adaptación caprichosa de una obra de Lorca) – (Buenos Aires), Espacio: Centro Artístico Mandové Pedrozo.

21:30: Obra: Más costanera (Misiones), Espacio: Espacio Reciclado.

23:00: Obra: Bodangres (adaptación caprichosa de una obra de Lorca) – (Buenos Aires), Espacio: Centro Artístico Mandové Pedrozo.

MARTES 5 DE NOVIEMBRE

18:00: Obra: Es más fácil que llorar (La Pampa), Espacio: Sala Tempo.

19:30: Obra: La persistencia de los grillos (Mendoza), Espacio: Murga de la Estación.

20:00: Obra: Es más fácil que llorar (La Pampa), Espacio: Sala Tempo.

20:45: Obra: Requiem, un llanto de pájaros (Chubut), Espacio: Espacio Reciclado.

21:30: Obra: La persistencia de los grillos (Mendoza), Espacio: Murga de la Estación.

22:00: Obra: Bodangres (adaptación caprichosa de una obra de Lorca) – (Buenos Aires), Espacio: Centro Artístico Mandové Pedrozo.

22:15: Obra: Otra línea (Buenos Aires), Espacio: Centro Cultural Vicente Cidade – Sala Kowalski.

22:45: Obra: Requiem, un llanto de pájaros (Chubut), Espacio: Espacio Reciclado.

00:15: Obra: Otra línea (Buenos Aires), Espacio: Centro Cultural Vicente Cidade – Sala Kowalski.

MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE

18:00: Obra: Ya es miércoles (Santa Fe), Espacio: Sala Tempo.

19:30: Obra: 25 Inviernos (Tierra del fuego), Espacio: Murga de la Estación.

21:00: Obra: Hijo del campo (Rio Negro), Espacio: Espacio Reciclado.

20:00: Obra: Ya es miércoles (Santa Fe), Espacio: Sala Tempo.

20:00: Obra: Otra línea (Buenos Aires), Espacio: Centro Cultural Vicente Cidade – Sala Kowalski.

21:30: Obra: 25 Inviernos (Tierra del fuego), Espacio: Murga de la Estación.

22:00: Obra: Otra línea (Buenos Aires), Espacio: Centro Cultural 23:00: Obra: Hijo del campo (Rio Negro), Espacio: Espacio Reciclado.

JUEVES 7 DE NOVIEMBRE

17:00: Obra: Fedro y el dragón (Salta), Espacio: Parque del conocimiento – Teatro Prosa .

18:15: Obra: Juicio a una zorra (CABA), Espacio: Parque del conocimiento – Teatro Lírico.

20:00: Obra: Con el cuchillo entre los dientes (Buenos Aires), Espacio: Espacio Reciclado.

21:30: Obra: Fiebre Gaucha (Córdoba), Espacio: Murga de la Estación.

19:00: Obra: Fedro y el dragón (Salta), Espacio: Parque del conocimiento – Teatro Prosa .

20:15: Obra: Juicio a una zorra (CABA), Espacio: Parque del conocimiento – Teatro Lírico.

21:00: Obra: El tiempo de los ídolos (Chaco), Espacio: Centro Artístico Mandové Pedrozo.

22:00: Obra: Con el cuchillo entre los dientes (Buenos Aires), Espacio: Espacio Reciclado.

23:30: Obra: Fiebre Gaucha (Córdoba), Espacio: Murga de la Estación.

VIERNES 8 DE NOVIEMBRE

18:00: Obra: Anagnórisis (Mendoza), Espacio: Parque del conocimiento – Teatro Lírico.

18:00: Obra: Icaria (Entre Ríos), Espacio: Centro Cultural Cidade – Sala Quiroga.

19:00: Obra Invitada: Un ensayo más – La inescuchable orquesta comunitaria de la Murga del Monte (Oberá), Espacio: Costanera IV Tramo.

19:30: Obra: Afectado (Santiago del Estero), Espacio: Centro Artístico Mandové Pedrozo.

20:00: Obra: Anagnórisis (Mendoza), Espacio: Parque del conocimiento – Teatro Lírico.

21:00: Obra: Noche de epifanía (San Juan), Espacio: Espacio Reciclado.

21:00: Obra: Icaria (Entre Ríos), Espacio: Centro Cultural Cidade – Sala Quiroga.

21:30: Obra: Afectado (Santiago del Estero), Espacio: Centro Artístico Mandové Pedrozo.

23:00: Obra: Noche de epifanía (San Juan), Espacio: Espacio Reciclado.

SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE

18:00: Obra: Icaria (Entre Ríos), Espacio: Centro Cultural Cidade – Sala Quiroga.

19:30: Obra: ¿Por qué demoró tanto? (Santa Fe), Espacio: Espacio Reciclado.

20:00: Obra: Afectado (Santiago del Estero), Espacio: Centro Artístico Mandové Pedrozo.

20:30: Obra: Icaria (Entre Ríos), Espacio: Centro Cultural Cidade – Sala Quiroga.

21:00: Obra: J Timerman (CABA), Espacio: Murga de la Estación.

22:00: Obra: ¿Por qué demoró tanto? (Santa Fe), Espacio: Espacio Reciclado.

23:30: Obra: J Timerman (CABA), Espacio: Murga de la Estación.

DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE

18:00: Obra: Vientre, el hueco de dónde venimos (CABA), Espacio: Parque del conocimiento – Teatro Lírico.

20:00: Obra: Cacería Saturno (Jujuy), Espacio: Espacio Reciclado.

21:30: Obra: La dependencia (Tucumán), Espacio: Murga de la Estación.

22:00: ACTO DE CIERRE – despedida de elencos, Espacio: Sala Tempo.

20:00: Obra: Vientre, el hueco de dónde venimos (CABA), Espacio: Parque del conocimiento – Teatro Lírico.

22:00: Obra: Cacería Saturno (Jujuy), Espacio: Espacio Reciclado.

23:30: Obra: La dependencia (Tucumán), Espacio: Murga de la Estación.

(A.S)

Fuente: misionesonline.net

miércoles, 30 de octubre de 2019

El teatro nacional tendrá su fiesta en la ciudad de Posadas Misiones 2019

Obras muy diversas llegadas de todas las regiones del país se presentarán en ocho salas de la capital misionera

LA NACION
Alejandro Cruz

Bodangres, una de las obras de la provincia de Buenos Aires

Luego de una postergación y de varios conflictos internos dentro del Instituto Nacional del Teatro, el organismo gestor de este encuentro que va por su 34ª edición, pasado mañana se inicia en la ciudad de Posadas la Fiesta Nacional del Teatro, que reúne a los elencos de todo el país. En esta oportunidad serán 32 espectáculos que hasta el domingo de la semana próxima se presentarán en siete salas de la capital misionera, cogestora de este encuentro nacional. 

La programación estará constituida por diversidad de obras que dan cuenta de estilos, géneros y modos de producción representativas de cada región del país. Como es tradicional en este tipo de encuentro habrá actividad en salas tradicionales y en espacios no convencionales. 

Abre la Fiesta Nacional del Teatro la obra Cristales, de San Luis, una creación de Rubén González Mayo; y cerrará el encuentro la obra La dependencia, de Tucumán, una propuesta de José Arturo Pintos. La ciudad de Buenos Aires estará presente esta vez por las obras J. Timerman, de Eva Halac; Pundonor, con dirección de Andrea Garrote y Rafael Spregelburd, y Vientre, el hueco de donde venimos, puesta de Marcos Arano. La actriz patagónica Luisa Calcumil como la Murga de la Estación, de Misiones, recibirán un reconocimiento a sus trayectorias.

Fuente: LA NACION

Representado a la provincia de Buenos Aires en la Fiesta Nacional del Teatro, los espectáculos ganadores de la Fiesta Provincial de Teatro Independiente realizada en Pergamino son:

“Otra línea” del Grupo Vuelve en Julio de La Plata, Autoría y Dirección: Iván Haidar 
“Bodangres (adaptación caprichosa de una obra de Lorca)” de la Compañía Analógica de Necochea, Autoría: Hilario Vidal y Dirección: Compañía Analógica. 
“Con el cuchillo entre los dientes” del Grupo Viejo Almacén ‘El Obrero’ de La Plata, Autoría y Dirección: Diego de Miguel.  

Una celebración de teatro: un ciclo mostrará obras gratis durante toda la semana

  ESPECTÁCULOS | LA CARTELERA LOCAL “El teatro argentino celebra su público” realizará más de 650 funciones en todo el país. En La Plata, ob...