viernes, 28 de agosto de 2015

Títeres, objetos y reflexión

 

28 de Agosto de 2015
“Sopa de estrellas”

Mañana a las 17 en la Sala B del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, la compañía Fernán Cardama volverá a ofrecer “Sopa de estrellas”, el espectáculo para toda la familia inspirado en el homónimo de Mercedes Pérez Sabbi.

“Sopa de estrellas”, que tuvo una muy buena convocatoria durante las vacaciones de invierno en la Ciudad, es un espectáculo de objetos, títeres y actuación que se acerca a la vida de los niños trabajadores. El mundo de Blas está hecho de cartón y residuos que junta para poder vivir, pero también está hecho de imaginación, de juegos, amistad y de la solidaridad de las personas que siempre nos salva.

Fuente: EL DIA

miércoles, 26 de agosto de 2015

Una cita con las miradas del continente

 

Festival de Cine Latinoamericano

Desde el 10 de septiembre, la décima edición del Fesaalp volverá a poner en pantalla lo mejor de la producción local, nacional y latina

26 de Agosto de 2015
“El Perro Molina”, de José Celestino Campusano, abrirá la 10ª edición

El cine latinoamericano vuelve a darse cita en nuestra ciudad: por décima vez, entre el 10 y el 20 de septiembre el Fesaalp, Festival de Cine Latinoamericano de La Plata, pondrá en las pantallas de nuestra ciudad una selección de lo mejor del séptimo arte de nuestro subcontinente.

La cita será inaugurada el 10 de septiembre con la proyección de “El Perro Molina”, de José Celestino Campusano, una de las favoritas para la competencia argentina, en el Teatro de la Comedia de la Provincia, que será una de las cinco sedes del Festival.

“Para nosotros es una edición muy especial, teniendo en cuenta que el Festival nació como una pantalla para el cine local y gracias al apoyo de realizadores, estudiantes, espectadores y de otros colectivos culturales, el Fesaalp se sostuvo en el tiempo, transformándose en un evento reconocido en toda Latinoamérica”, afirma Lía Gómez, una de las Directoras del Festival.

“La idea de sumar una sección online nos motiva mucho, al saber, que desde todos los rincones del continente van a disfrutar de los films que pasaron por nuestra pantalla”, comenta Gómez, respecto a una de las novedades de esta edición: una selección de lo mejor del festival en 10 años podrá verse por la web.

La selección para esta edicción fue realizada, comentó la productora general Sol Martínez, entre “más de mil películas” y, además de la selección realizada para las competencias de cortos y largos, pondrá en pantalla cintas locales, de años anteriores y de género para conformar una rica oferta en torno al evento competitivo, que incluirá, por ejemplo, funciones nocturnas, proyecciones en la cúpula del Planetario y recitales.

Las sedes

EL 10º Fesaalp se llevará a cabo en cinco sedes de nuestra ciudad: el Teatro de la Comedia (12 entre 62 y 63), epicentro de las noches de apertura y clausura del festival, el Taller de Teatro de la UNLP (10 entre 54 y 55), la Sala TAE del Teatro Argentino (51 entre 9 y 10), el Centro Cultural Islas Malvinas (19 y 51) y el Planetario, que tendrá su propia programación.

Competencias

La competencia de largos latinoamericanos mostrará 12 películas, entre las cuales se destacan “El último autocine” de Iberé Carvalho (Brasil), “Propaganda” de Colectivo MAFI, “Una noche sin luna” de Germán Tejeira (Uruguay / ARG), “Dos Aguas” de Patricia Velásquez (Costa Rica), “González” de Christian Díaz y “Santiago Violenta” de Ernesto Díaz Espinoza (Chile). La competencia argentina, en tanto, tendrá varias cintas con mucho recorrido en festivales: “El Perro Molina” de José Celestino Campusano abre el Fesaalp y competirá con “Miramar” de Fernando Sarquís, “La Princesa de Francia” de Matías Piñeiro, “Cumbia La Reina” de Pablo Coronel, entre otras. Además, se desarrollará la habitual competencia de cortometrajes.

La Plata Filma

El Fesaalp reserva su espacio para La Plata, con la sección en la que compiten cortos y largos de nuestra ciudad. Se mostrarán “Soy Mestizo” de Adriana Sosa, “El Lechón” de Conrado Taina y Germán Greco, “Rocío Recorder” de Marcos Migliavacca y Nahuel Lahora, “Jauretche, en pantalones cortos” de Carlos Castro, “Decisiones” de Juan Mirarchi y “La vida mía” de Martín Bruzzone, Pablo Bruzzone y Valeria Guariste, entre los largometrajes.

Otras secciones

A la hora de planificar salidas nocturnas, habrá que revisar la programación de dos secciones: las Noches Especiales, donde “Ciudadano Piria”, reseñada en este diario, sobre la fenomenal vida del fundador de Piriapolis, y “Upa 2!”, continaución de la celebrada cinta indie argentina, serán algunas de las propuestas. Y Aullidos, la sección de culto del festival con cintas de género. Además, Uruguay mostrará parte de su producción como país invitado.

Planetario

Una mención aparte merece Cine Planetario: en la moderna sala del Planetario platense podrán disfrutarse obras que aprovechan visualmente la cúpula: “Tango 360, Buenos Aires y el amor como nunca se vieron”, de Gustavo Mozzi y Pablo Agromayor (Argentina) y “Contraluz” de Juan Gatti (España) se destacan.

La banda de sonido

El rock es parte de nuestra ciudad y por ello el Fesaalp organizó la sección Horizontes Musicales, apartado curado por los organizadores de Ciudad Alterna: documentales sobre rock, recitales y sorpresas. Aquí se exhibirá “Pequeña Babilonia”, cinta sobre el rock de nuestra ciudad.

Online

Como ocurriera con el Bafici, por primera vez se podrá ver en todo el país durante la semana del Festival, una sección online en el sitio Cinemargentino (www.cinemargentino.com), con las mejores películas de los 10 años del Festival. 

Fuente: EL DIA

Iñaki Urlezaga: "Mi forma de bailar es absolutamente argentina"

 

Seis días antes del estreno de Giselle, con ocho funciones gratuitas en el Teatro Coliseo, el bailarín repasa su mundo

26 de agosto de 2015
"Giselle" / Coliseo Podestá

Luciana Olmedo-Wehitt
PARA LA NACION

Rara avis. En Iñaki Urlezaga, algo se escurre como las huellas de un pájaro en el cielo. Una dualidad misteriosa que, lejos de ser contradictoria, lo potencia. Preciso arriba y abajo del escenario, Iñaki no hace equilibrio: gravita. Dice no recordar su vida sin la danza. Cuenta que detrás de la casa de su abuela había un estudio y que cuando ella se disponía a dormir la siesta lo dejaba ahí, en un andador, pensando que a él también le llegaría el sueño. Pero resulta que Iñaki soñaba despierto y, mientras su abuela dormía, él empezaba a moverse y a imitar a los alumnos que bailaban en ese salón. Tras un semestre en la Escuela de Danzas Clásicas de La Plata, a los 8 años llegó al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, a los 15 ganó una beca de intercambio en The School of American Ballet en Nueva York, a los 20 firmó un contrato por seis meses con el Royal Ballet de Londres, donde terminó quedándose por 12 años, y a los 30, se integró como primer bailarín al Dutch National Ballet de Holanda. Hoy, a punto de cumplir 40 y al comando del programa federal Danza por la inclusión, Iñaki no sólo sigue volando, sino que, como director y coreógrafo, también le dio alas a la primera bandada de este proyecto que el lunes estrena Giselle en el Teatro Coliseo, con ocho funciones gratuitas.

-¿Es mito o realidad que el ballet es sólo para unos pocos?

El ballet es elitista. En la Argentina se necesita mucho dinero tanto para estudiar como para disfrutarlo.

-¿Aunque la educación que brinda el Instituto del Colón sea gratuita?

-Sí, porque, aunque cualquiera puede inscribirse y rendir los exámenes, es muy caro comprar la ropa de danza, las zapatillas de punta y todos los elementos necesarios para el estudio. Siempre la abuela o la tía te regalan algo y salís adelante, pero tampoco es un hobby que puedas hacer sólo dos veces por semana. Además, la formación suele reforzarse con clases privadas. Por otra parte, la mayoría de la gente no tiene dinero para pagar una platea que cuesta 1500 pesos, hay pocas funciones gratuitas y los precios populares suelen ser en la última fila, algo que para el ballet no sirve porque no se ve nada. No es un teatro abierto a la ciudadanía. El Teatro San Martín, en cambio, es mucho más popular, con teatro del mejor a precios accesibles. La gente no tiene la continuidad de ir al teatro porque no tiene recursos para hacerlo. Es curioso porque está lleno de bailarines consagrados que, por mérito propio, acercaron la danza al público, pero las políticas públicas en torno a esta situación casi no se han modificado.

- ¿Danza por la Inclusión busca revertir eso?

Este programa que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación acerca la danza a todos y ofrece la posibilidad de empezar a conocerla. En 2013 comenzamos con audiciones por todo el país. Ya se hicieron unas 50, y a aquellos bailarines con capacidad artística y buena formación se los contrató como profesionales. Ya somos 48, pero buscamos ser 60, y estamos creando la primera Compañía Nacional de Ballet. En Capital Federal encontramos mejor calidad de profesionales porque hay mucha oferta académica para perfeccionarse, pero en las provincias también hay elencos estables muy competentes, incluso encontramos grandes talentos que se formaron tomando clases en gimnasios y otros espacios no calificados. Este proyecto promueve un plan educativo para llevar la danza a todos los lugares donde se quiera estudiar.

- ¿Cómo fue la experiencia con Giselle para Danza por la Inclusión?

El público tiene en mente a los mejores bailarines representando a los clásicos. Por eso siempre explico a mis bailarines que nuestro reto más grande es el de poder bailar una obra clásica, que ha sido representada muchas veces y por grandes intérpretes, con la identidad y el profesionalismo suficientes como para recomponer una imagen ya instalada en el colectivo imaginario. Muy pocos de los bailarines que integran la compañía estaban familiarizados con Giselle, que es una obra superfamosa y popular, pero, a la vez, es muy difícil. Por eso trato de darle confianza y tranquilidad al equipo. Están muy capacitados, la compañía ha crecido y se ha unificado. Mi idea es que los chicos terminen el año con un poco más de zapatilla gastada, que se sientan formados tras dos años de trabajo intenso a mi lado.

- Pasaste 12 años bailando en Londres. ¿Tu rigurosidad y disciplina son rasgos británicos?

Eso tiene que ver tanto con mi formación profesional como con mi entorno familiar y social. Hago lo que mejor sé hacer con la mayor rigurosidad posible, maximizando lo que tengo para dar con humildad, respeto y dedicación. Eso hace que siempre busque orden, tranquilidad y disciplina. Sólo así puedo crear arte y llegar al resultado que busco. Tampoco creo que la danza sea tan importante y sé que nunca voy a ser un Borges, que no voy a cambiar la humanidad con lo que hago, no estoy subido a ningún caballo.

-¿Te sentís de acá?

No y sí. No me siento porteño, no me identifico con el caos. Sí con La Plata, con su olor a tilo y con los vínculos cercanos que ahí tengo. Pero, al mismo tiempo, amo la Argentina. Buenos Aires es maravillosa, tiene una gran oferta cultural y gente muy talentosa. Sí creo que mi forma de bailar es absolutamente argentina, algo que va más allá de mi formación europea. Hay algo en mi manera de sentir que es sensible a lo latino. Mi forma natural de expresión, la forma en la que gestúo y me comunico pasa por recuperar lo natural y espontáneo de la emoción. Y esa frescura es argentina.

¿Cómo se logra el equilibrio emocional en una profesión en la que el ego está tan involucrado?

Mucha literatura, mucho psicoanálisis y, fundamentalmente, haber hecho todo a pulmón. Cuando todo te cuesta tanto y los frutos llegan tan despacito, no te abrumás de golpe. Los artistas trabajamos para el otro y siempre tuve en claro que lo que hago puede gustar o no. Nunca tuve un círculo de reidores. No tengo los amigos del campeón. Siempre recibí críticas, pero la opinión ajena es tan poderosa como la mía y la tengo en cuenta, pero no por eso me supedito a su mirada. Cuando la crítica es constructiva, la tomo como un espejo que me permite ver ciertas cosas. Como bailo en la mayoría de las obras que dirijo, muchas veces no puedo estar en la platea y no puedo completar la visión de esa cuarta pared que para mí tiene todo escenario: el público. Un espectáculo solamente se completa con el público, que no es una masa en silencio, sino un conjunto que piensa cosas disonantes. Si observás y escuchás sus latidos con una lupa durante la función, podés darte cuenta de qué es necesario cambiar.

¿Estás trabajando en algo nuevo?

La compañía está ensayando un espectáculo de tango. Después haremos El lago de los cisnes. Empiezo a pensar los proyectos por lo menos dos años antes de que se materialicen. Parto de música que me inspira, necesito madurar la idea, recrear el mundo de lo que quiero contar, sentir su aroma, impregnarme de los personajes, y recién ahí aparece la coreografía.

Giselle

Lunes 31 de agosto al martes 8 de septiembre, a las 20.

Teatro Coliseo, M.T. de Alvear 1125.

Entrada libre, reservas: desarrollosocial.gob.ar/danzaporlainclusion

Cuando deje de bailar...

"Todo termina en la vida. La danza también. Como las hojas de los árboles que van cayendo y muriendo, mi cuerpo también. No tengo la misma plasticidad que antes y prefiero no forzarlo, elijo quedarme con el recuerdo de lo que hice antes en mi carrera.

"Una gran maravilla que me ofrece la vida, además de bailar, es la posibilidad de coreografiar. Es algo que vengo haciendo desde 1999, cuando fundé mi propia compañía, Ballet Concierto, y con lo que ahora continúo desde Danza por la Inclusión.

"Nunca bailé como la estrellita que busca el aplauso y sale a brillar sola. Siempre me preocupé porque los demás se vieran bien en mis obras. Tengo mucha pasión por lo que hago y una vocación muy definida, así que el día que deje de bailar me dedicaré a dirigir. Me gusta montar obras, inspirar a los bailarines, trabajar con ellos en la sala de ensayo, hablar con los técnicos, escenógrafos, vestuaristas, figurinistas y todos los que ayudan a crear la obra que quiero. Es una tarea ardua que, además, excede lo artístico. Creo que voy por ese camino.

"Además, hace tres años que estudio canto lírico. Pero sólo como hobby, porque me encanta el Renacimiento, pero no tengo talento para cantar. Estoy educando la voz, sintiendo cómo resuenan mis cuerdas vocales: era una parte mía que no había explorado. Tampoco me pondría a actuar, no tengo formación y me moriría de vergüenza. Soy tan riguroso y estudioso con lo mío que no me veo ejerciendo otra profesión artística."

Nueva York versus Londres

"En mi séptimo año de estudio, como tenía el mejor promedio, el Colón me becó para hacer un curso de verano en Nueva York. Una vez allí me ofrecieron quedarme un año más y me perfeccioné con el maestro danés Stanley Williams. Me gustó la formación que recibí, pero no vivir en Nueva York. No siento afinidad con la sociedad, la cultura o la comida de Estados Unidos. Allí hay más posibilidades y más disciplina, pero no hay cultura ni talento artístico, no hay creaciones propias. Todo se importa: montan obras bellísimas, pero el autor es británico, las luces francesas, el coreógrafo ruso. Tienen los medios, la habilidad y la inteligencia para capitalizar las creaciones de otros, pero, a la hora de bailar, en Estados Unidos no se aprende nada fuera del gran George Balanchine, ruso al que americanizaron y transformaron en insignia.

"En cambio, en Londres, cuando llegué al Covent Garden pude palpar el trabajo artesanal hasta en el olor del teatro. Tuve la suerte de tener una gran afinidad con el director que me contrató [Anthony Dowell] y, aunque firmé el contrato por seis meses, terminé quedándome 12 años. Ahí aprendí todo lo que soy hoy en día. Además, haber vivido solo en otro país desde tan chico me hizo madurar, empezar un vínculo muy agradable conmigo mismo. Creo que todo artista tiene una profunda soledad y yo aprendí que puedo ser feliz en mi mundo interior."

Fuente: EL DIA

sábado, 22 de agosto de 2015

La jaula de las locas

 

22 de Agosto de 2015 

Por IRENE BIANCHI

El clásico de Jean Poiret, versionado por José María Muscari, con un nutrido elenco encabezado por Marcelo De Bellis, Emilio Bardi, Federico Bal, Juana Repetto, Mónica Villa, Fernando Lúpiz, Divina Gloria y Horacio Sansivero. Con escenografía de Sergio Company, coreografía de Magui Bravi, vestuario de Manuela Vidal Rivas y producción general de la Comedia de la Provincia, la propuesta de Muscari es un alegre y colorido divertimento, con muchos cuadros de baile y gran despliegue visual. Hoy a las 21 y mañana a las 20 en la Sala Armando Discépolo, calle 12 entre 62 y 63.

Fuente: EL DIA

jueves, 13 de agosto de 2015

Charla abierta sobre la obra "Tragedia de una familia guaranga"


ABRIL 2015 - CHARLA ABIERTA: “Tragedia de una Familia Guaranga" de Omar Sanchez: en busca del cuerpo y la corporalidad del actor en escena”

Invitados: Nora Oneto, Juan Bozzarelli, Julio Salerno, Victor Galestok, Analía Seghezza, y Omar Sánchez.

Fuente: Plataforma de Teatro Performático

viernes, 7 de agosto de 2015

“Los platenses me recibieron con mucho amor”

 

07/08/2015 
José María Muscari

Entrevista exclusiva a José María Muscari

En diálogo con Hoy, el director habla sobre La Jaula de las Locas, su versión del clásico francés

Desde que se estrenó, La Jaula de las Locas ha sido todo un suceso en la taquilla local. “Estoy muy contento. El público nos acompaña de una manera incondicional, las entradas se agotan en cuanto salen a la venta y eso está buenísimo”, dice José María Muscari, director de este clásico francés escrito por Jean Poiret. 

Enmarcado en una óptica distinta, Muscari intenta darle a este show un nuevo giro, teniendo en cuenta que es una obra que ya se ha hecho en reiteradas oportunidades. “Es un espectáculo de gran envergadura que mezcla bailarines y actores locales de La Plata, sumando a grandes figuras del espectáculo...nunca dirigí tanta gente”, cuenta Muscari en charla con Hoy. La puesta estará en cartelera durante tres meses con funciones de viernes a domingos, excepto este fin de semana en donde habrá una única función: viernes 7 de agosto a las 21 horas en la Sala Armando Discépolo (12 e/ 62 y 63 La Plata).

¿Cuál fue tu visión y por qué elegiste esta obra?

Yo creo que las obras a veces te eligen a vos. Nunca había fantaseado en dirigirla hasta que se me acercó Eduardo Albano el director de la Comedia de la Provincia con la propuesta y me encantó. Para mí la obra habla del amor a través del tiempo y del amor a pesar de las diferencias. Mi único mensaje, aunque no me gusta pensar en mis espectáculos en términos de mensaje, es que en una era en donde existe la Ley de Igualdad dos hombres pueden tener un hogar consolidado y además criar un hijo. En este sentido creí que la obra es de avanzada, particularmente mi visión porque para mí este espectáculo es muy personal.

Para los actores principales buscaste a dos hombres bastante “masculinos” –Marcelo De Bellis y Emilio Bardi-, ¿por qué?

A mí me atraía que la obra fuera actuada por dos actores heterosexuales que durante tiempo en su carrera han sido estigmatizados. Por ejemplo a Emilio con personajes marginales, border, violentos; y a Marcelo como una especie de macho alfa, de ícono sexual…nunca nos detuvimos a pensar en la sexualidad de estos personajes, sino las situaciones que había para actuar. Así traté de abordar la obra, sin poner el énfasis en un lugar gay y por eso el espectáculo tiene un abanico amplio de sexualidad.

¿Cómo fuiste intercalando los números musicales que aparecen en la obra?

Tenía pensado desde un principio incluir números de baile…tomé la decisión de llamar a Magui Bravi y ella le aportó una mirada completamente nueva junto a la escenografía de Sergio Company sumado al despliegue de vestuario de Manuela Vidal Rivas. La obra pasa por un montón de estados, muestra en todo su esplendor a  32 personas en escena, por eso el trabajo que hice con lo musical fue ver cómo me sonaba a mí la obra. En esto me ayudó mucho mi novio, que tiene un gusto musical amplio y fue muy diferente a lo que yo me hubiera imaginado. Así también, desde lo personal aparece el amor.

Espero que sea el inicio de un camino más largo, por el interés que generó en el público y en la crítica. Los platenses me recibieron con mucho amor y me encantó gestar este espectáculo pensado para La Plata para que descubran la ciudad el fin de semana.

Fuente: DIARIO HOY

miércoles, 5 de agosto de 2015

Una reposición fundamental en el Teatro Argentino

 

“Otello”, de Giuseppe Verdi

“Otello” Opera en 4 actos, libreto de Arrigo Boito, basado en el drama homónimo de William Shakespeare. Música de Giuseppe Verdi. Estreno: Teatro alla Scala de Milán el 5 de febrero de 1887. Intérpretes del 31 de julio: José Azocar (Otello); Paula Almerares (Desdémona ); Fabián Veloz (Yago); Sergio Spina (Cassio); Mariana Carnovali (Emilia); Carlos Esquivel (Ludovico); Maximiliano Agatiello (Roderigo); Mario di Salvo (Montano). Orquesta y coro estable del Teatro Argentino. Dir. Orquesta: Carlos Vieu. Dir. Escénico: Pablo Maritano. Escenografía: Enrique Bordolini. Funciones: 31 de julio. 1, 2, 6,7 y 8 de agosto.

5 de Agosto de 2015  

La intención de Verdi de llevar al género operístico las tragedias shaskespereanas fue constante en la etapa final del maestro. A su lograda “Macbeth” en 1847 -que modificó en algunos aspectos años después-, debe agregarse la permanente intención de escenificar “Rey Lear”, lo que no logró llevar a cabo. Pero cuando Boito le propone “Otello”, Verdi tenía más de 70 años y parecía haber alcanzado la suma mundial con el clamoroso éxito de “Aida”. Sin embargo, con la finalidad de escribir una obra que de alguna manera se adaptara a las por entonces nuevas modalidades musicales, retomó la pista de Shakeaspere y produce la que para muchos es la cumbre lírica italiana.

Es de destacar que hacia 1880, habían sido varios los autores que lograron plasmar en música la tragedia del Moro de Venecia, muy especialmente Rossini en 1816. Verdi, incluso, estuvo tentado de denominar Yago a su obra, aunque predominó la nominación original. Fue admirable la reducción efectuada por Boito en el libreto, suprimiendo el primer acto de la obra base para poner todo el acento en el conflicto entre los tres personajes centrales y especialmente en la “gelosía”, generada por Yago como “vendetta” por su no consagración como Capitán de la Guardia, conduciendo al desenlace que culmina con la muerte de los protagonistas y la “huida” de Yago… Musicalmente, Verdi modifica en Otello algunas de las características centrales de su larga sucesión de obras, y crea esa continuidad tan propia, casi sin arias destacadas y todas integradas al drama central.

El Teatro Argentino la presentó por primera vez en su actual edificio, y es interesante tener en cuenta que “Otello” fue la ópera con la que se inauguró el Teatro, en 1890, fecha muy cercana al estreno mundial. La compleja concertación y dirección orquestal estuvo a cargo de Carlos Vieu, mostrando dificultades en algunos momentos que no afectaron la línea verdiana y adecuándose a la escenificación. Formidable el Coro estable, con su impresionante aparición en la escena inicial frente al embravecido mar y en el concertante del tercer acto.

Sin abandonar la línea tradicional, Pablo Maritano como director escénico y Enrique Bordolini en el diseño escenográfico, propusieron una escenificación dinámica a través del movimiento de dos grandes pasarelas que al abrirse muestran escenas interiores y apariciones de las grandes masas corales. Ingenioso igualmente presentar un mini teatro a la usanza inglesa de la época del estreno de “Otello”, mostrando personajes enmascarados y niños bailando. En otros aspectos, sorprendió que Otello mate a Desdémona con un crucifijo… lo que bordea la herejía (y el mal gusto); que Desdémona esté más en el piso que de pie… o que a la intimista muerte de Desdémona, se abra e ilumine todo el escenario mostrando: ¿el amanecer? ¿La actitud de un pueblo que está quieto? ¿Las bellezas de Chipre?

Resultó complicado para José Azocar el rol protagónico. Posiblemente en versiones posteriores pueda ajustar su voz preferentemente lírica, al dramatismo in crescendo que requiere Otello. Mostró fuerza y carácter y en los momentos culminantes “Sí, per cel…” el dúo del primer acto, o el “Ni un mi tema” del final conmovió al público. Muchas veces se ha dicho que el rol de Desdémona requiere “dos sopranos”, dramática en los actos 2 y 3 y spinto en el 1° y 4°. Paula Almerares se mostró en su total dimensión en la “Canción del sauce”, pieza antológica en la que pudo aplicar sus pianísimos y canto exquisito, mostrando en toda la obra su adecuación al rol. El ya polifuncional Fabián Veloz, se lanzó a presentar Yago y, paradójicamente, cantando muy bien, no generó el ambiente de odio y perversidad exigido por el personaje. Casi exagerando e irónicamente, puede decirse que fue un Yago no malo, que es así porque Shaskeapere lo obligó, pero que él hubiera preferido ser amigo de Otello, de Cassio y de los demás. Su actuación, impecable y el “Credo” impactante. No lograda la personificación de Cassio cuyo phisique du rol, actitudes y vestimenta, mostraron a un pusilánime Jefe de Guardia (¿?) Inexplicable. Tampoco en el canto, Marcelo Spina logró seguridad y aplomo. En cambio Mariana Carnovali, en el acotado rol de Emilia, supo hacer de sus breves entradas una perfecta “ancella” y en el final, se destacó vivamente. Correcto el resto del elenco.

Como se manifiesta Otello al regresar: Essultate! al reponer esta fundamental obra. Masiva asistencia de público que seguramente se acrecentará en las siguientes funciones que contarán con diferentes cantantes en algunas de ellas.

Fuente: EL DIA

lunes, 3 de agosto de 2015

Funciones finales para la “Otello” de Verdi

 

3 de Agosto de 2015 
Celos, pasión y muerte en la “Otello” de Verdi

Los próximos jueves, viernes y sábado, a las 20.30, se presentarán en el Teatro Argentino las tres últimas funciones de “Otello”, la opera compuesta por Verdi a partir del drama pergeñado por William Shakespeare.

Con la dirección musical del Maestro Carlos Vieu y puesta en escena de Pablo Maritano, las funciones del jueves y el sábado tendrán a José Azócar como Otello y Fabián Veloz como Yago, mientras que el viernes los roles quedarán a cargo de Juan Carlos Vassallo y Licio Bruno, respectivamente. El jueves, en tanto, será la última presentación de la soprano Paula Almerares en la piel de Desdémona.

La ópera, que cuenta también con la participación del Coro Estable, preparado por Hernán Sánchez Arteaga, y el Coro de Niños de Mónica Dagorret, se presentó por primera vez en el coliseo bonaerense el pasado viernes.

Se trata de una de las obras maestras de la ópera y representa una de las cimas del drama musical italiano.

Le llevó a Verdi 16 años componerla: desde el estreno de “Aída” tuvieron que casi dos décadas para que el público ansioso que abarrotaba el Teatro alla Scala de Milán aquel 5 de febrero de 1887 pudiera volver a disfrutar de una nueva creación verdiana. Sería su penúltimo trabajo.

Fuente: EL DIA

Agenda Teatro La Plata

  16 de mayo de 2025 “Circo marisko” en La Nonna VIERNES 16/05/2025 Humorisimas.- Hoy a las 22:30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, se prese...