miércoles, 29 de julio de 2015

Jean Poiret por Muscari

ESPECTÁCULOS | “LA JAULA DE LAS LOCAS”

Por Irene Bianchi

Jean Poiret por Muscari

“La Jaula de las Locas”, de Jean Poiret. Elenco: Marcelo De Bellis, Emilio Bardi, Mónica Villa, Fernando Lúpiz, Divina Gloria, Horacio Sansivero, Federico Bal, Juana Repetto, Ricardo “Mono” Ibarlín, Leandro Martinez, Emi Figueredo, Lucía Ruiz Ortiz, Pedro Ferraro, Santiago Flores, Juan Freddy Romero. Bailarines: Walter Collia, Mateo Erdocia, Nacho Gonatta, Diego Góme, Nicolás Ilbelle, Joel Ledesma, Gabriel Martina, Maximiliano More, Santiago Torres. Escenografía: Sergio Company. Vestuario: Manuela Vidal Rivas. Coreografía: Magui Bravi. Diseño lumínico: Esteban Ivanec. Asistentes de dirección: César Barella, Laura Otero. Dirección general: José María Muscari. Producción: Comedia de la Provincia. Sala Armando Discépolo, calle 12 entre 62 y 63. Viernes, sábados y domingos.

“La Cage Aux. Folles” de Jean Poiret (1973), tuvo varias versiones cinematográficas memorables. Una con Ugo Tognazzi y Michel Serrault, y la hollywoodense, dirigida por Mike Nichols, con Robin Williams y Nathan Lane (1996).

En Buenos Aires se estrenó en 1976, en pleno proceso, con Osvaldo Miranda y Tincho Zabala. Hubo una versión musical protagonizada por Tato Bores y Carlos Perciavalle, y una tercera con Miguel Angel Rodríguez y Roberto Carnaghi.

Mucha agua ha pasado bajo el puente desde que Poiret escribió este divertido vodevil, y afortunadamente hoy en día las relaciones homosexuales de las que habla la pieza, hasta tienen un marco legal y no espantan a nadie, o casi a nadie. Tan lejos estamos de dichos prejuicios, que no falta quien señale que el amor heterosexual se está volviendo “demodé” (“animus iocandi”).

Marcelo De Bellis y Emilio Bardi son René y Albino, dueños de “La Jaula de las Locas”, un cabaret de travestis parisino. Teo (Bal), hijo de René, está a punto de contraer matrimonio con Muriel (Repetto), y cae con los padres de la joven, los Ocampo (Villa y Lúpiz), un matrimonio ultra conservador, que se ubica en las antípodas de la pareja gay. ¿Cómo conciliar estos mundos diferentes? Para colmo de males, irrumpe la madre biológica de Teo, Simona (Divina Gloria), que aportará lo suyo a esta comedia de enredos y simulaciones.

Más allá de la corrección de los roles protagónicos, hay personajes secundarios que sobresalen por su meticulosa composición. Destacamos al excelente Emiliano Figueredo (mayordomo), y la desopilante pareja que arma con John Freddy Romero, su mascota. Horacio Sansivero, en la piel de Jenny, la transformista, impecable como siempre. Muy lograda la transición del Sr Roseto, a cargo del platense Ricardo “Mono” Ibarlín.

El “enfant terrible” José María Muscari, que siempre impone su sello característico a las obras que aborda, montó “La Jaula …” en una sala acostumbrada a sainetes y grotescos rioplatenses, insuflándole aires nuevos. Sin embargo, las dimensiones del escenario en cuestión, son un tanto reducidas para un elenco tan multitudinario. De hecho, el cuerpo de baile utiliza por momentos el proscenio, área en la que la iluminación y la visibilidad (nivel piso) resultan insuficientes y piden refuerzo.

Sería asimismo conveniente contar con micrófonos ambientales para evitar la voz gritada de los actores, lo cual redundaría en una mayor naturalidad.

Muscari subraya lo visual, la exhibición de los bellos cuerpos de los bailarines, poniendo siempre el énfasis en el aspecto lúdico y disparatado de la obra, intercalando coloridos separadores musicales entre escena y escena. Indudablemente, con el correr de las funciones, tanto la sincronización del baile, como el “lip sync” o playback, se irán puliendo y optimizando. El cuadro del “scrown” de los rugbiers (ideado por la coreógrafa Magui Bravi): uno de los mejores.

Atractiva y bien aprovechada la escenografía de Company. Muy variado y colorido el vestuario de Vidal Rivas.

El claro propósito de esta nueva propuesta de Muscari es divertir, y lo logra. Misión cumplida.

Fuente: EL DIA

Mala Madera - Entrevista de Osvaldo Quiroga

 


Entrevista de Osvaldo Quiroga a Mala Madera en "Otra Trama" por la TV Pública

"En un pequeño pueblo de la Patagonia argentina la armonía de una sencilla familia metodista se ve amenazada con la llegada de un pariente de Buenos Aires" 

Actúan: Federico Aimetta , Jorge Eiro, Solana Pozzi , Eduardo Pérez Winter
Iluminación:Adrian Grimozzi
Supervisión dramatúrgica: Walter Jakob
Ambientación: Cecilia Orsini
Diseño sonoro:Diego Cremonesi, Juan Zurueta
Realización de escenografia:Juan Zurueta
Foto y Video:María Victoria Andino , Susana Leunda
Diseño gráfico:Ricardo Richard Baldoni
Asistencia técnica: Enrique Lunazzi
Asistente de producciónSusana Leunda
Asistencia de dirección:Juan Zurueta 
Producción general: Juan Zurueta
Dirección y Dramaturgia: Diego Cremonesi

Fuente: la cosa teatro

martes, 28 de julio de 2015

“Desdémona me llena de sentimientos”

 

PAULA ALMERARES

Tras su trunca “La Traviata”, la soprano platense vuelve al Argentino. Desde el viernes encabezará el elenco de “Otello”

28 de Julio de 2015

Giuseppe Verdi es el compositor elegido por el Teatro Argentino para continuar con su temporada lírica. Y de su vasta obra el título seleccionado es “Otello”, un relato de amor, celos, intriga y crimen, basado en el drama shakespereano. Con dirección musical de Carlos Vieu y escénica de Pablo Maritano, esta puesta marcará el regreso de la destacada soprano Paula Almerares a los escenarios locales y significa, para ella, una pieza especial porque fue la primera que vio de niña, y gracias a la cual conoció el maravilloso mundo de la ópera.

Con un gran elenco encabezado por José Azócar y Fabián Veloz, el estreno de esta producción será el viernes a las 20.30 y habrá nuevas funciones el sábado, en el mismo horario, y el domingo a las 17. Además de las presentaciones previstas para el jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de agosto a las 20.30.

En diálogo con EL DIA, Paula Almerares se refirió a este nuevo desafío profesional al que llega después de haber cosechado elogiosas críticas por su participación en “L’elisir D’amore” en el Teatro Colón, coliseo en el que ya fue convocada para abrir la temporada lírica 2016 con “Don Giovanni” en el rol de Donna Anna.

-Finalmente volvés a los escenarios locales con “Otello”. ¿Cómo lo vivís?

-Es una ópera muy significativa para mí. Me siento agradecida a mis maestros pues tengo la suerte de sumar repertorio y no cambiarlo. Es importante destacar esto por todo lo que significa para mí el hecho de poder continuar esta carrera que tanto amo y estar en mi casa, el Teatro Argentino. No puedo pedir más.

-¿Qué significa Verdi para tu carrera?

-Es uno de los compositores más importantes para mí. He hecho “Il Corsaro”, “La Traviata”, “Luisa Miller”. Y “Otello” está dentro del bel canto por la manera en que escribió el personaje de Desdémona y la orquestación. Desdémona me llena de sentimientos y eso me los transmite la vocalidad que eligió Verdi.

-¿Cuál es el encanto especial que tiene “Otello”?

-Esta fue la anteúltima opera donde Verdi expresó, sobre el texto de Shakespeare, todo su sentimiento y las pasiones que vivió a lo largo de toda su vida. El encanto, en este sentido, es poder definitivamente estar dentro de esta magnificencia de ópera, que fue la primera que vi y que ahora tengo el honor de estar haciendo. Gracias a “Otello” conocí la ópera. En esa ocasión la Desdémona era Renata Scotto...

-¿Qué te seduce de Desdémona?

-Su lealtad, su fuerza ante tanto desequilibrio emocional, su convicción de amar a pesar de todo y de querer reparar, sanar y sostener a Otello; además de ser consciente de su propia muerte. Una mujer de mucha fuerza y valor por los tiempos que vivían. También me identifica su amor profundo.

-¿Cuál es tu experiencia con este personaje?

- Es la segunda vez que la interpreto y tengo el mejor recuerdo y éxito de cuando la canté e interpreté porque significó la apertura y la continuidad en muchos aspectos de mi profesión. Además, fue la última ópera que vio mi madre Leonora Baldassari -primera bailarina del Teatro Argentino- antes de quemarse. Entonces, estas funciones, se las dedicaré a ella y a mi familia pues estoy haciendo hoy Desdémona gracias a lo que ellos me dieron en experiencia.

-Los celos llevan a Otello a matar a su mujer. En un contexto como el actual, ¿creés que una tragedia como esta puede generar algún tipo de polémica?

-Creo que no hay que mezclar una obra teatral, musical, la ópera en sí, con la violencia de género. Porque si todo va a estar dentro de ese marco, llevamos obras tan impactantes, musical y actoralmente, a algo que excede el propósito original: el arte. La gente se sienta en la platea y no quiere preguntarse por la violencia de género. Para eso están los hechos del día a día. Las óperas reflejan la historia del ser humano, su modo de vivir en ese momento histórico. Como también hoy en día un noticiero refleja el presente el cual no será el mismo dentro de 100 años. Podrá ser mejor, o peor.

-¿Cómo trabajó Pablo Maritano este aspecto?

-Trabajó excelentemente los personajes, interiorizando sobre cómo son psíquicamente cada uno de ellos. Teniendo en cuenta además cada acción y reacción para así construir el significado actoral en plenitud teniendo en cuenta la época, el momento de la historia en que esos personajes pensaban y cómo actuaban. Nos recordó cómo era el trato en ese siglo que, lógicamente, ayuda muchísimo a la parte vocal. Son herramientas más que necesarias. Es un gran artista .

***

Ciudadana ilustre, Paula Almerares ha cantando en los teatros más importantes del mundo, sin embargo, siempre elige volver al Argentino, un lugar, sin dudas, muy especial para ella. “El Teatro es muy significativo por las tres generaciones de mi familia que han estado allí. Hoy es como un foro romano. Sobre sus ruinas han construido uno nuevo, o sea, siempre está vivo. Para mi seguirá siendo el lugar que pisó mi madre Leonor, mi Padre Héctor, mi hermana Viviana y mi compañero de vida Rubén Martínez. Hoy todos ellos están en mi alma y porque estuvieron y están ahí el Teatro Argentino es parte de mi vida y creación”, reconoció la soprano.

“He hecho más de 50 roles en mi carrera y seguiré por el 51, 52 y más mientras siga con la fuerza que Dios me da para hacer lo que más me gusta: cantar”, concluyó Almerares, quien, en el tintero tiene la ópera belcantista “María Stuarda”, entre otros proyectos. De todos modos, el futuro no le preocupa porque vive “disfrutando el presente”. Sabe que lo que suceda no será su decisión.

Fuente: EL DIA

“Chin Chin”: delicioso circo casero

ESPECTÁCULOS

Por Irene Bianchi

“CHIN CHIN: LA CASA ES CHICA PERO EL CORAZÓN ES PAYASO”

“Chin, chin”, por “El Circo del Repique”, integrado por Javier de Jesús. María Paula Phielipp Balut, Juan Pablo Phielipp Balut, Iara Bordogna, Sergio Loudet, Florencia Fernández, Gonzalo Gallardo y Eliana Aguirre. Payasos de civil: Macarena Villegas, Kevin (messi) y Erica Astudillo. 71 entre 14 y 15, todos los días, a las 16 y 17.30.

“La casa es chica pero el corazón es payaso”, reza el subtítulo de “Chin, chin”, el espectáculo de la familia del Circo del Repique, cuya belleza radica en su simpleza. No hay aquí alardes tecnológicos, ni pantallas de led, ni sofisticados mecanismos, ni sonido sensurround. No hay insufribles actores-animadores que arenguen: “¡Más fuerte, chicos!”. Hay, en cambio, sutileza, minimalismo, economía de recursos, ingenio, frescura, creatividad, un combo que no subestima al niño sino que, muy por el contrario, apela a su inteligencia y estimula su fantasía.

Una casa chorizo, con paredes hermoseadas por el artista plástico urbano Luxor, niñitos sentados en el piso y adultos en bancos y gradas. Da comienzo la ceremonia teatral. Difícil captar y mantener la atención de esta generación de locos bajitos tecnológicos, tan habituados al zapping, muy proclives a la dispersión y al aburrimiento. Y los simpáticos integrantes del Circo del Repique lo logran, con creces.

No sólo eso. También captan la atención de los grandes, con guiños cómplices que los retrotraen a la propia infancia, en la que un palo de escoba era un brioso corcel, dos latitas unidas por piolín un celular 4 G, y la vereda y el potrero nuestros lugares de pertenencia.

Estos payasos-clowns cantan, bailan, tocan distintos instrumentos, hacen magia, piruetas y malabares, burbujean el espacio, cuentan y dramatizan historias, se caen y se levantan, se pelean y se amigan, se meten al público en sus grandes bolsillos, de principio a fin.

Y como yapa, cual “bonus track”, te invitan a pegarte un tortazo de crema en la cara antes de partir, invitación que, créase o no, muchos padres y madres aceptan gustosos, animándose a jugar como cuando eran chicos y no les importaba enchastrarse.

“El Circo del Repique es difícil de encasillar”, cuentan ellos. “Recuperamos ideas de la literatura, del teatro, de la música, de la cultura nacional y latinoamericana, del diseño, de la comunicación social, de la historia, de la pedagogía, de la plástica, del lenguaje multimedial”.

Con Javier de Jesús a la cabeza, esta colorida y bullanguera familia monta su espectáculo donde sea, como los antiguos actores de la legua, con su carromato y petates a cuestas, cargados de talento y pasión por lo que hacen. No son improvisados. Tienen una sólida formación, que se traduce en respeto por su público.

“Estamos encaprichados en creer que las cosas pueden ser distintas”, agregan. “Animáte. El circo hace bien”.

Y cumplen con su palabra. Este “Chin, chin” repiqueteado, nos hace bien.

Fuente: EL DIA

lunes, 27 de julio de 2015

Teatro público con perfil comercial

 

Por el estreno de La jaula de las locas por la Comedia de la Provincia

27 de julio de 2015

Alejandro Cruz
LA NACION

La Comedia de la Provincia de Buenos Aires depende del Instituto Cultural, que preside Jorge Telerman. Fue creada en septiembre de 1958. Desde 1960, cuenta con presupuesto propio y su sede está en la ciudad de La Plata. La programación para este año incluye siete producciones con 203 funciones en total. En mayo se estrenó la primera obra. Se trató del sainete El debut de la piba, de Roberto Cayol, con dirección de Marcelo Boveri, con 23 funciones. A juzgar por las 50 funciones programadas, la superproducción del año es La jaula de las locas, el viejo vodevil que dirige José María Muscari, que se estrenó anteayer, en La Plata. El elenco está integrado por Marcelo De Bellis, Federico Bal, Emilio Bardi, Divina Gloria "y poderoso elenco", como dice una información de prensa. Poderoso y numeroso elenco, habría que agregar, al que se llegó después de realizar el casting "más masivo e importante de que se tenga memoria", se lee en un post de la Comedia. En ese mismo post se indica que la política del organismo es seguir ampliando las fuentes de trabajo. Claro que en abril la Comedia fue noticia debido a la protesta de 11 actores que, después de 10 años de trabajo en relación de dependencia, fueron despedidos.

Según información oficial, "la puesta de La jaula de las locas tiene como objetivo concientizar sobre los derechos de las poblaciones LGBT buscando contribuir a la construcción de una sociedad más plural, diversa e igualitaria". Claro que cuesta imaginar que en país con ley de matrimonio igualitario y ley de género se sienta representado por una obra escrita hace cuatro décadas. En la versión original el texto apela a estereotipos de lo gay que, analizados desde la perspectiva de este siglo, resultan más que llamativos.

Desde otra óptica, la pieza escrita por al dramaturgo francés Jean Poiret, que fue estrenada en 1973, tuvo varias versiones locales, siempre en el circuito comercial. La más conocida fue la que, en 1985, protagonizaron Tato Bores, Carlos Perciavalle y Darío Grandinetti. En la segunda, de 2007, estaban Roberto Carnaghi, Miguel Ángel Rodríguez y Gonzalo Heredia. En la última, de 2013, estaban Gabriel Goity y Miguel Ángel Rodríguez. Ahora es un teatro público el que apuesta por un tipo de producción de formato comercial.

Fuente: LA NACION

Se estrenó La Jaula de las Locas en la Comedia de la Provincia


La Comedia de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Instituto Cultural, estrenó este sábado 25 de julio a las 21 hs “La Jaula de las Locas” de Jean Poiret con dirección del afamado actor, dramaturgo y director José María Muscari. Cuenta con la actuación estelar de Marcelo De Bellis, Emilio Bardi, Mónica Villa, Fernando Lúpiz, Divina Gloria, Juana Repetto, Fede Bal, Horacio Sansivero y gran elenco. 

La escenografía es creación de Sergio Company, el vestuario de Manuela Vidal Rivas, la coreografía de Magui Bravi y el diseño lumínico de Esteban Ivanec. 

Se presenta en la Sala Armando Discépolo este sábado 25 para autoridades, invitados y prensa, y a partir del domingo 26 a las 20 hs con venta de entradas al público. Sala Armando Discépolo (12 e/ 62 y 63 La Plata) Localidades desde $100.

Fuente: Secretaría de Cultura Provincia de Buenos Aires


sábado, 25 de julio de 2015

“Un cuento negro”: de finales y comienzos (y viceversa)

 

25 de Julio de 2015
Juan Manuel Gabarra, Galileo Bodoc y Federico Costa 

En el marco de las vacaciones de invierno, esta tarde, desde las 16, el Galpón de la Grieta, 18 y 71, se convertirá en el escenario ideal para el desarrollo de “Un cuento negro”, la obra teatral basada en un texto de la reconocida escritora de literaruta fantástica Liliana Bodoc.

A cargo de la compañía Tres Gatos Locos, bajo la dirección de Galileo Bodoc, su hijo, la obra está adaptada de “Negro”, uno de los cuentos que se incluyen en el libro “Sucedió en colores” (Alfaguara infantil, 2011), y está protagonizado por un deshollinador quien, a raíz de un malentendido, sufrirá un cambio radical en su vida cotidiana.

Bruno, el deshollinador, vive en una habitación de una pequeña casa abandonada. Como cada mañana, despierta muy temprano para limpiar las chimeneas de la ciudad de Oscurópolis. Pero esta madrugada alguien golpea a su puerta. Al abrir, se encuentra frente a una dama toda vestida de negro con un enorme cuervo en el hombro. Sin dudar siquiera de que se trata de la mismísima Muerte, Bruno se dispone a abandonar orgullosamente este mundo. Sin embargo, la mujer le dice que tiene tiempo hasta la medianoche y se va. Así comienza el aparente último día del deshollinador que, paradójicamente, se transformará en el mejor de su vida.

Con las actuaciones de Juan Manuel Gabarra, Galileo Bodoc y Federico Costa, la obra, que fue nominada a los ACE 2010, hace referencia a la importancia de vivir cada día a fondo, aprovechando todos los momentos, valorando lo que tenemos cerca, viviendo siempre como si fuera nuestro último día.

“La obra de Liliana Bodoc es, para nosotros, una matriz apta para poder hablar a los chicos desde el lugar que pretendemos. No nos sale hacerlo disfrazados de osos, lo hacemos de frente, de par a par, nos gusta reírnos con ellos y de nosotros. Somos unos grandes críticos del teatro para niños porque nos parece que está bastante lleno de piezas que toman a los chicos como bobos. Hemos trabajado mucho con niños y naturalmente empezamos a construir nuestra primera obra de teatro infantil, ‘Soñando historias’, hace ya seis años. A partir de entonces establecimos una relación que nos resultó muy fluida y muy orgánica porque amamos a los niños, nos divertimos mucho con ellos y ellos nos han enseñado muchísimo”, contó Galileo Bodoc sobre su filosofía de trabajo.

Fuente: EL DIA

VIII Festival de Títeres y Teatro de Figura

 

25 de Julio de 2015 

IRENE BIANCHI

Compañías de La Plata, Buenos Aires, Córdoba, Israel, Bolivia, Brasil, Barcelona, Zaragoza, Santiago de Compostela ofrecen una variadísima programación que no excluye a los adultos. Organizado por Pizzicatto Teatro, con entrada libre y gratuita, habrá espectáculos todos los días hasta el 30 de julio, en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, con entrada libre y gratuita.

Fuente: EL DIA

viernes, 24 de julio de 2015

Las locas solo quieren divertirse

 

SOY

Viernes, 24 de julio de 2015

Se reestrena mañana, una vez más, la ficción que se constituyó en el primer éxito gay mundial. Aggiornada con besos de lengua, identidades difusas, cuerpos sensuales y desnudos, sueños mojados y calentura vuelve La jaula de las locas, dirigida por José María Muscari.

 Por Adrián Melo

Desde que surgió como una obra de teatro dirigida al pueblo heterosexual en París en 1973, La cage aux folles, de Jean Poiret, pareció destinada a romper moldes, a traspasar sus límites y a generar tanta polémica como masividad de público. En 1978 pasó a la pantalla grande protagonizada por los mismos actores que la interpretaban en teatro, Michel Serrault y Ugo Tognazzi, y fue la película extranjera más popular en Estados Unidos, convirtiéndose en la única con temática gay que tuvo dos secuelas y además una versión americana con Nathan Lane y Robin Williams. Metamorfoseada en comedia musical de la mano del activista Harvey Fierstein, se consagró en Broadway, obtuvo nueve Tony, fue estrenada en más de 60 países, les abrió el camino a otras obras gays (sin ir más lejos Torch Song Trilogy de Harvey Fierstein) y podríamos seguir...

¿Dónde reside la perdurabilidad del encanto de esta pareja de hombres (que lleva alrededor de veinte años juntos) formada por una caprichosa estrella de cabaret a la vez que celosa esposa (Albin-Zaza) y un “chongo” bastante amanerado (Renato Baldi) que en su juventud cometió un desliz heterosexual y tuvo un hijo bellísimo que desgraciadamente para los personajes principales le “salió hétero”?

El secreto no parece residir en la complejidad del argumento, una farsa de equívocos con recursos que hemos visto reiterados hasta el cansancio en comedias populares: la pareja de homosexuales tiene que fingir que no lo son cuando el hijo de uno de ellos invita a los padres de su novia, un político homófobo y su esposa, prototipos de una familia conservadora, a cenar. El más afeminado decide que la única manera de hacerse pasar por heterosexual es disfrazarse de mujer. Y durante el transcurso de la cena logran engañar largo tiempo a la pareja retrógrada.

Muscari en su jaula

Y ahora llegó Muscari. Albin y Renato –ahora devenidos en Albino y René e interpretados por Emilio Bardi y Marcelo de Bellis respectivamente– tienen como suegros al señor y la señora Ocampo, Mónica Villa y Fernando Lupiz, y para la otrora puta y madre biológica del hijo de los gays nadie parece mejor escogida que Divina Gloria. Entre otras particularidades, si bien la versión no es el musical, aparecen elementos musicales con coreografías, momentos oníricos y proyecciones que requieren de bailarines y 30 actores en escena.

¿Cuándo fue la primera vez que entraste en contacto con el universo de La jaula de las locas ?

–Cuando era chico la vi en la tele y recuerdo que mis viejos se cagaban de la risa, la pasaron muy bien viéndola. Después, hace unos años vi la versión de Roberto Carnaghi con Miguel Angel Rodríguez y hace tres años vi la versión con el Puma Rodríguez (risas), digo el Puma Goity. Si bien en las últimas ocasiones me divertí, tenía una visión de lo que es ser gay que mucho no me representaba.

¿Y qué te pasó cuando la viste con tus padres y ellos se reían de los gays?

–Me sentía raro. No entendía cómo era ese tipo que se vestía de mujer pero que después era hombre y andaba con esos sombreros, esas capelinas. Lo que más me llamaba la atención de la película era la estética. El mucamo negro, los pájaros que había en ese desayuno, tenía algo kitsch que me resultaba atractivo.

¿Qué lectura actual se puede hacer de la obra?

–A mí hay un personaje que me gusta de la obra y sobre él recargué las tintas: la hija de la familia conservadora (que en mi versión se llama Muriel y la interpreta Juana Repetto) que les termina diciendo a sus padres que ama al pibe y que esa familia de putos del pibe es más normal, más amorosa, más afectiva que la que ella tiene. Para mí ahí está el concepto de la obra. Que una mina que es hija de una pareja de heterosexuales, que son políticos de derecha, les termine diciendo a sus padres que ama a ese chico, que es el producto de la alianza de una pareja gay que tiene un boliche de transformistas en la planta baja a mí me parece que es el punch de la obra.

En la mayoría de las versiones hay algo que reprocharle al hijo de los gays que se muestra dispuesto a sacrificar la integridad de sus padres al fanatismo de sus suegros. Y que, al menos en la película, no se arrepiente ni pide disculpas.

–Sí, pero el hijo de ese matrimonio gay se siente más en su casa con esos hombres que en la idea de una familia heterosexual. Eso es muy de avanzada para la época. Prefiero pensar que sólo sacrifica a sus padres en una cena pero por amor a la novia. De todas formas en mi versión hay un pequeño monólogo del hijo que defiende a sus padres y que está muy bien interpretado por Federico Bal.

Uno de los méritos de la obra es que aparece el humor del ghetto gay, pero confundido con chistes dirigidos al público heterosexual. Llega un momento en que ya no sabemos qué es propio de heterosexuales y qué es propio de gays.

–Sí, en ese sentido resulta sumamente atractivo el personaje transformista que es hétero y que acaba de embarazar por séptima vez a su mujer (interpretado por Mariquena del Prado). Y que la obra termine con los heterosexuales disfrazados de mujer y de travestis paradójicamente para salvar las apariencias. Yo intenté dar cuenta de esa mezcla de mundos y de identidades sexuales difusas y contingentes ya desde la elección de los actores. Para los personajes de las locas principales llamé a dos actores heterosexuales. A Emilio Bardi, que siempre lo llaman para hacer papeles de marginal, de tumbero o de violador, le di el rol del personaje más afeminado y transformista y a Marcelo de Bellis, un papel muy diferente al que realizaba en Casados con hijos. Son actores que el medio tiende a estereotipar. Una cosa atractiva que tiene la obra es la visión que puedan aportar Bardi y de Bellis sobre el mundo gay, un mundo alejado de ellos.

¿A tontas o a locas?

–Parte de la crítica y de la comunidad gay no cesó nunca de criticar el estereotipo de gay propiciado por la obra. Los perfiles de sus personajes principales funcionan como payasos; en definitiva, La jaula... se ajustaba a la manera clásica que Hollywood había reservado para retratar a la homosexualidad masculina y que se repite hasta el cansancio en las comedias populares también de Argentina. Y si bien, en el fondo, la película simpatiza con los protagonistas homosexuales y se posiciona contra los conservadores homófobos que los desprecian, lo hace al precio de generar esa comicidad y complicidad tan cómoda para el paradigma heteronormativo. Otra parte de la crítica y de la comunidad gay han hecho hincapié en la importancia en tiempos oscuros y represivos de la visibilidad de estas maricas con rasgos positivos (no son locas malas, ni asesinas, ni vampiros, ni sórdidas promiscuas sin corazón como se las representaba tradicionalmente en las ficciones), que formaban una familia cariñosa y alternativa compuesta por dos hombres y un hijo a fines de la década del setenta. Estas posturas insisten en que más allá de la proclividad a los ataques histéricos y al melodrama, Alvin-Zaza resulta un ser entrañable.

Los que están políticamente a favor afirman que si bien la pareja parece repetir el modelo chongo-loca, éste ha sido largamente reivindicado por autores como Néstor Perlongher o Reinaldo Arenas describiéndolo más subversivo que el modelo del gay masculino integrado al sistema capitalista y normativo. Otro de los aspectos destacados en la película es que mientras los gays fingen ser una pareja heterosexual frente a la pareja de conservadores, sin duda están parodiando el modelo heterosexual. Y de manera análoga es parodiada la masculinidad en una de las escenas más cómicas de la película en la cual Renato intenta enseñarle a Alvin a comportarse como un hombre, desde cómo caminar a lo John Wayne hasta cómo untar la mantequilla, sostener la tostada y evitar la elevación del dedo meñique.

A título personal, me propongo claramente hacer un elogio de La jaula...: quizá pasa con la obra lo que Umberto Eco decía a propósito de la película Casablanca. Parafraseándolo: “Un clisé causa risa. Cien clisés juntos emocionan”. Quizá la yuxtaposición y la amalgama de clisés y estereotipos exagerados y llevados al paroxismo de las locas terminan convirtiéndo a las locas de La jaula... en entrañables y eternas. Y no puedo evitar recordar ese momento de orgullo gay que tiene la película en el cual Renato se planta frente a su propio hijo y le increpa: “Sí, uso maquillaje, vivo con un hombre. Y soy un viejo maricón. Pero sé quién soy. Me costó muchos años. Y ningún diputado conservador me va a hacer cambiar. O volver atrás”.

¿Cuáles son las cuestiones que particularmente te interesaba contar?

–La de gays divertidos que pasan por una situación difícil que es ocultar sus vidas y sus sexualidades para terminar dándose cuenta de que es inocultable y que cuanto más salga a la luz más normales son y más anormales son los otros, los que no pueden entender eso como normal. Es el tema de la obra para mí. Qué es lo normal y qué es lo anormal. Pareciera ser que los gays tienen que ocultar sus formas de amarse y de relacionarse porque no es normal y en el desarrollo de la obra vemos que los anormales son los otros que no pueden digerir esa modalidad de familia. Por eso los heterosexuales de la obra terminan disfrazados de mujer. Son políticos que hacen cualquier cosa para mantener las apariencias y la campaña. Sus proyectos contra los gays se irían al diablo si los encuentran rodeados de gays y prefieren travestirse antes que los vean.

¿Aparte de la normalidad y la anormalidad, qué otros temas te parecen centrales en la obra?

–El amor para mí es un tema central en la obra. Se pone de manifiesto el amor que tiene esa pareja, que tuvo durante tanto tiempo y responde a un patrón de familia ideal heterosexual de fidelidad, de una vida en común, de proyectos, de vacaciones, de tener un hijo, aunque no sea biológicamente de los dos. Plantea otras ideas de amor: la del transformista que de día trabaja de basurero para mantener a su familia, el amor de los jóvenes dispuestos a enfrentarlo todo. Por el otro lado, aparece el amor de fachada, de conveniencia que es la de los políticos, personas convencionales que representan la peor versión del cristianismo. Amor por conveniencia: la de esa mujer que fue puta y que termina casada con el presidente de Africa y dejando que a su hijo lo críe el padre junto a otro hombre. Un subrayado que le hice a la obra es: ¿Cuál es la posibilidad del amor hoy? ¿A cuál de estos formatos responde? La idea del amor está tan quebrada, se vuelve tan insostenible a veces que me resultaba atractivo encontrar dentro de la obra diferentes modelos de amor. Todos posibles.

En el capítulo que dedica a La jaula de las locas, en su libro La película de gays y de lesbianas, Boze Hadleigh expresa que “no está claro lo que mantiene unidos a los dos gays. El histriónico Albin tiene tentaciones suicidas y Renato es lo bastante adúltero (o bisexual) como para que la madre de su hijo pueda seducirlo de nuevo. No está claro cómo se calientan entre ellos”. ¿Cómo resolviste ese aspecto?

–En mi versión aparece lo caliente. Si dos tipos que están casados hace quince años y tienen viviendo en su casa a un mucamo negro de dos metros que tiene las tetas duras y anda en culo... Si hay un hombre heterosexual que de noche trabaja de transformista para mantener a su familia y embaraza por séptima vez a su mujer... Si hay un viejo que es el administrador del club nocturno que fue transformista y hay en el bar un montón de bailarines que están buenos, hay algo de la sexualidad recorriendo la obra, aunque la obra no hable de garchar. El tema del sexo estaba en las versiones que yo vi ingenuamente tocado como si el sexo fuera el cotillón de la obra. Mi objetivo es que la obra tenga un mayor riesgo en relación a la sexualidad, por eso hay verdaderos transformistas, bailarines que juegan con la idea del drag queen, lomos masculinos que bailan en tacos, bailarines heterosexuales bailando en tacos, hay algo ahí de la mezcla de sexo que me resulta más atractivo que poner a un gay actuar de gay.

La jaula de las locas de Jean Poiret. Dirección: José María Muscari. Comedia de la Provincia de Buenos Aires. Sala Armando Discépolo. Calle 12 entre 62 y 63, La Plata. Estreno: 25 de julio.

Imagen: Sebastián Freire
Fuente: PAGINA 12 - SUPLEMENTO SOY

jueves, 23 de julio de 2015

Del mundo, a La Plata

 

VACACIONES DE INVIERNO EN LA CIUDAD

En el Centro Cultural Islas Malvinas, con entrada libre y gratuita, comienza hoy el VIII Festival Internacional de Títeres y Teatro de Figura

23 de Julio de 2015 

Compañías de Santiago de Compostela, Zaragoza, Barcelona, Brasil, Bolivia, Israel, Córdoba, Buenos Aires y La Plata se darán cita en el Centro Cultural Islas Malvinas (19 y 51) donde, desde hoy y hasta el 30 de julio, se llevará a cabo el VIII Festival Internacional de Títeres y Teatro de Figura “Títeres del Mundo”.

Con entrada libre y gratuita, este esperado evento de vacaciones de invierno es organizado por Pizzicatto Teatro, una compañía local con más de treinta años de trayectoria en América latina y Europa.

Este año, además de la programación habitual para toda la familia (ver aparte), se ofrecerán dos funciones especiales para adultos.

Así, el viernes a las 20 en el Salón Auditorio se ofrecerá “Trigedias de amor y cuernos”, a cargo de la compañía Arbolé, de Zaragoza, España, un espectáculo en homenaje a Federico García Lorca.

Y el sábado a las 20 en el Salón Auditorio se presentará el espectáculo “No toquen mis manos”, a cargo de la compañía de Sombras Chinas, de Barcelona España.

Fuente: EL DIA

miércoles, 22 de julio de 2015

No hay lugar como el hogar

 

“EL MAGO DE OZ”

Por Irene Bianchi

22 de Julio de 2015

“El Mago de Oz”, de Lyman Frank Baum. Versión y letras: Gastón Marioni. Elenco: Emilia Mayo, Angelo Fornabaio, Javier Ruiz de Galarreta, Juan Pablo Antonelli, Laura Giménez. Música original: Eduardo Rezzano. Diseño de escenografía: Martina Fernández y Juan Pablo Antonelli. Realización de títeres: Esteban Derito. Diseño y reposición de vestuario: Javier Cardini. Asistencia y operación técnica: Yanina Zanier Quintas y Fermín Epele. Diseño gráfico: Juan Pablo Antonelli. Fotografías: Fabián Scarsella y Emanuel Lucero. Puesta en escena y dirección general: Gastón Marioni. Sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino, Avda. 51 entre 9 y 10, 18.

Sin lugar a dudas, este clásico de Frank Baum resiste el paso del tiempo y conserva intacto su encanto. ¿Cómo olvidar la versión cinematográfica (1939) protagonizada por una deliciosa Judy Garland, en el papel de Dorothy, la jovencita que vive en Kansas con sus tíos, a quien un tornado lleva por los aires al Reino de Oz?

Dorothy es ahora Dorita. A lo largo del camino amarillo que la conduce hacia el misterioso Mago de Oz, se hace amiga de un espantapájaro, deseoso de contar con un cerebro; de un Leñador de Hojalata, carente de corazón, y de un León, que daría cualquier cosa por ser menos cobarde. La vuelta de tuerca del relato es que los personajes ya tenían en su interior aquello que buscaban ansiosamente, sólo que no se habían percatado.

Gastón Marioni musicalizó la pieza en una puesta entretenida, ágil y funcional. Los personajes son frescos y graciosos. Angelo Fornabaio compone un espantapájaros muy divertido, disperso y distraído, pero nada tonto a la hora de percatarse del hechizo de la Bruja del Oeste, que duerme a todos (menos a él), haciéndoles oler amapolas.

El oxidado Leñador de Javier Ruiz de Galarreta conmueve con su descorazonado lamento, y el tierno León de Juan Pablo Antonelli se asemeja más a un gatito mimoso y ronroneador, que al rugiente Rey de la Selva.

Laura Giménez se multiplica versátilmente en Tía, Hada y Bruja del Oeste, confiriéndole a cada personaje su rasgo distintivo. Lo propio hace Javier Cardini, tío de Dorothy y Mago de Oz, un farsante que se las ingenia para satisfacer los deseos del pedigüeño trío.

Emilia Mayo, la Dorita de la historia, es una joven y talentosa actriz y cantante, que habrá que seguir muy de cerca. Dueña de una hermosa voz, posee un notable carisma y una luz singular. Su soñadora y fantasiosa niña resulta sumamente simpática y atractiva.

Muy ingenioso el recurso de los títeres, encarnando a los habitantes de Oz, como así también la enorme cabezota del Mago, mucho más ampulosa y amenazante que el personaje en cuestión. Mención especial para “Totó”, el inseparable perro-marioneta de Dorothy.

La música original de Eduardo Rezzano y las letras de Marioni, ilustran y dinamizan el relato.

Destacamos el vestuario y el maquillaje, indispensables aliados de la composición actoral.

“El Mago de Oz”: muy buena ocasión para revivir una historia entrañable, en la bella sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino.

Fuente: EL DIA

martes, 21 de julio de 2015

La Plata: por el vandalismo, ponen rejas en el Teatro Argentino

 

La explanada, utilizada por skaters y grafiteros, luce descuidada y sufre pintadas en forma cotidiana.

Redacción Clarín
Ya comenzaron para colocar el cerco. Foto: Agencia La Plata

21/07/2015 

Una vez más, el facilismo le gana a la creatividad. Para evitar los grafitis y el vandalismo, el Teatro Argentino de La Plata, será enrejado en su perímetro. Por eso, ya se colocaron los primeros pilotes. El complejo cultural más importante de la Provincia, con sala lírica para 2.200 espectadores, de prosa para 755, espacios de exposiciones, talleres y dependencias distribuidas en 60.000 metros cuadrados, tendrá su jaula de hierro en apenas cuatro meses. Es una decisión confrontada por el rechazo del Colegio de Arquitectura provincial, planteos en el Concejo Deliberante ante el Municipio y movimientos de profesionales de la capital bonaerense.

¿Cuál es el problema? Una devaluada representación de “tribu urbana” se apropió del espacio. Skaters y grafiteros tomaron posesión de la base del edificio que fue concebida como un espacio público “penetrable y trasvasable” en varios sentidos. Como el platense no lo utiliza, se convierte en un “lugar ciego”. Un café temático u otra alternativa podría atraer la atención. De noche, el paso resulta una audacia, pese a la cercanía de la comisaría primera.

La respuesta es la reja. Ya bastante tiene el Teatro Argentino con su forma que rompe la estética del eje fundacional de la ciudad y sus palacios de impecables diseño. Pero los nuevos moldes arquitectónicos surgieron de la tragedia: en 1977 un incendio hirió de muerte el bello edificio renacentista diseñado por Leopoldo Rocchi. Una moderna concepción vino en su reemplazo. Representa la integración del teatro con la ciudad y su gente. Algo falló, y la reja lo certifica.

En la capital bonaerense ya tienen rejas la Catedral, la Gobernación, la Legislatura, la Suprema Corte, el Palacio de Educación, el Colegio Nacional y el Campus de la Universidad, entre otros edificios.
Según se informó, el objetivo será la recuperación de los espacios, la limpieza, la seguridad y el embellecimiento” del teatro. La adjudicación fue para la firma INSA S.A. y la obra estaría terminada para las elecciones generales del 25 de octubre.

Fuente: CLARIN

Vacaciones en el Pasaje Dardo Rocha

 


Presentando MUNDO MAGICO, DINOSAURIOS Y LA FERIA DEL LIBRO INFANTIL, el Pasaje Dardo Rocha es una de las grandes opciones para que los niños puedan disfrutar en este receso invernal. 

 Fuente: productoraplatense

“El barbero de Sevilla”, de Rossini, adaptada para niños, en el Argentino

 

21 de Julio de 2015 
“El barbero de Sevilla”, de Rossini

Una buena oportunidad para mostrarles el fascinante mundo de la ópera a los más chicos será esta versión de “El barbero de Sevilla” que, desde el jueves, se ofrecerá en la Sala Piazzolla del Teatro Argentino, en el marco de las vacaciones de invierno.

Con funciones previstas para los jueves 23 y 30, viernes 24 y 31, sábados 25 de julio y 1° de agosto y domingos 26 de julio y 2 de agosto, a las 14.30, se trata de una versión reducida y preparada especialmente para chicos de la ópera cómica de Gioacchino Rossini.

La adaptación, textos y dirección general son de Fernando Alvar Núñez, la ejecución del piano y dirección musical es de Cecilia Prieto y los relatos estarán a cargo de César Benítez; mientras que el reparto estará integrado por cantantes del Teatro Argentino, los tenores Patricio Olivera/Santiago Martínez (El conde de Almaviva), los barítonos Fernando Alvar Núñez/Juan Ignacio Suárez Christiansen (Fígaro), la soprano María Laura Martorell (Rosina), los bajos Alberto Jaúregui Lorda/Juan Manuel Vázquez (Don Bartolo) y Víctor Castells/Walter Schwarz (Don Basilio).

“El Barbero de Sevilla” es la historia de un muchacho enamorado de una hermosa muchacha, de un viejo malvado que no quiere que se pongan de novios y del pícaro Fígaro, amigo del muchacho al que se le ocurren mil trampas para ganarle al viejo.

La música de Rossini es graciosa, ágil e ingeniosa. Se trata de una de las pocas comedias musicales puras, muchas de sus áreas se han convertido en número de exhibición para los cantantes. Se conjugan en ella humor, ingenio, intriga y juegos de amor.

Fuente: EL DIA

sábado, 18 de julio de 2015

Tanguito Mío

 

18 de Julio de 2015 

IRENE BIANCHI

Tras haber cosechado muchísimos premios y tras su exitoso paso por el teatro Maipo, vuelve este clásico de Gastón Marioni, su “musical bien guapito” con una historia entrañable para grandes y chicos. Un viejo conventillo a la venta se transforma en una caja de Pandora, y se reviven allí viejas historias de inmigrantes, que nos retrotraen a la época de nuestros abuelos, cuando bajaron de los barcos. Mañana a las 16 en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, con entrada libre y gratuita.

Fuente: EL DIA

viernes, 17 de julio de 2015

Los personajes de María Elena Walsh vuelven a City Bell

 

17 de Julio de 2015 

Doña Disparate y Bambuco, los entrañables personajes de María Elena Walsh vuelven a visitar durante estas vacaciones de invierno el Teatro de Cámara de City Bell en una obra que supo atraer a muchas familias la temporada pasada.

En la sala de diagonal Urquiza entre 462 y 464 habrá funciones los días 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de julio y 1° de agosto. Todas, a las 16.30.

La puesta en escena y dirección general están a cargo de Alberto Jáuregui Lorda.

Doña Disparate y Bambuco es la historia de dos personajes del universo teatral creados por María Elena Walsh que emprenden un increíble viaje en busca de la naranja. Se estrenó por primera vez en 1963, con una excelente respuesta.

Es una pieza de teatro sólida y completamente vanguardista, una especie de sueño escenificado, un mundo de disparate que recuerda a Lewis Carroll.

En la versión citibelense, está interpretada por Irene Cafiero y Maia Reppetti y Enzo Sánchez.

En piano, se luce el músico local Alberto Guglielmino.

Las bailarinas son Juliana Reisner y Mercedes Sánchez.

La asistente de dirección y coreografía es Mercedes Sánchez y la asistente coreográfica, Juliana Reisner

El vestuario es de Damián Novelino; el diseño y puesta de luces de Gustavo De Marcos y el arte y escenografía de Kitty Di Bártolo.

La ficha técnica se completa con: efectos Sonoros: Lucio Osorio; imágenes: Agustín Jáuregui Lorda; asistentes escenográficos: Flor Bernat - Lucía Schiavone- Lucio Osorio y diseño gráfico: Meditamundos.

Fuente: EL DIA

martes, 14 de julio de 2015

Comenzó la obra para enrejar el Teatro Argentino

 

Un proyecto de la fundación del complejo cultural

Los primeros pilotes están sobre 53 y 10

14 de Julio de 2015 
Los primeros movimientos para el enrejado del teatro  

La polémica obra de enrejado del Teatro Argentino comenzó sobre 53 casi esquina 10, donde se ven los primeros movimientos para colocar las columnas que protegerán el complejo cultural.

Desde principios de año se anunció la realización de los trabajos para proteger el teatro. La medida generó distintos rechazos por parte del colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, distrito 1, como así también de concejales y distintos movimientos sociales de la Ciudad.

Como consecuencia de los constantes ataques al Teatro Argentino, desde la fundación del complejo se impulsó el enrejado perimetral.

Tras el llamado a compulsa de precios por parte de la Fundación Teatro Argentino y la colaboración del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, se podrá observar el inicio de los trabajos en el exterior del edificio que culminarán con la instalación de la reja perimetral, destinada a permitir la recuperación de espacios, limpieza, seguridad y embellecimiento de nuestro querido Teatro”.

La compulsa de precios llegó a la adjudicación de los trabajos a la firma INSA S.A., para la adquisición, construcción e instalación de la reja.

La resolución fue compleja porque quienes realizaron el proyecto original del teatro imaginaron un inmueble para un espacio abierto. Por ese motivo, se eligió un tipo de cerramiento específico para que el paisaje arquitectónico se vea afectado lo menos posible.

POLEMICA

La propuesta generó polémica en la Ciudad. El Colegio de Arquitectos de La Plata consideró que la obra es una “solución fácil” al problema del vandalismo y aseguraron que se puede pensar en acciones “más comprometidas y creativas”. En el Concejo Deliberante se le solicitó al Municipio que evite que se enreje el principal coliseo bonaerense.

La opinión de la entidad de los profesionales se sumó a un proyecto que se presentó en el legislativo local, del concejal Gastón Crespo que solicitó al Ejecutivo comunal que intervenga para frenar la instalación porque, remarcó el edil, que “con el argumento de la seguridad se le va a quitar a los vecinos el derecho de utilizar el espacio público”..

La obra también generó reparos y rechazos en asociaciones de la Ciudad.

A su vez, los graffittis siguieron ganando terreno en la fachada del Teatro y en la última semana se remarcó que se utiliza como playa de estacionamiento, a pesar de los carteles que prohíben ese uso para este espacio público.

Fuente: EL DIA

sábado, 11 de julio de 2015

Leitmotiv

 

11 de Julio de 2015 

IRENE BIANCHI

Simpática comedia de Roxana Aramburú, dirigida por Germán Crivos, que gira en torno a la relación de pareja de “Mara” (Anahí Carnevale, actriz ganadora Comedial Municipal) y “Lucio” (Germán Crivos). Van y vienen, se pelean y se amigan, se juntan y se separan. El siempre con una buena coartada a mano; ella, más franca y menos vueltera. Diálogos picaditos, chispeantes, verosímiles. Casi como estar espiando a una pareja por el ojo de la cerradura. Fresca y divertida propuesta. Mañana a las 20 en Coliseo Podestá, con entrada libre y gratuita.

Fuente: EL DIA

miércoles, 8 de julio de 2015

Es un monstruo grande...

 

8 de Julio de 2015 
 “Las Troyanas”, adaptación de la tragedia de Eurípides

Irene Bianchi

“Las Troyanas”, de Eurípides, en adaptación de Jean Paul Sartre, por el Grupo de Teatro “La Anunciación”. Elenco: Claudia Cardozo, Luciana Falcón, Emilia Fracchetti, Guadalupe Pelassini, Andrea Pizarro, Daniela Del Bono, Camila Tinto, Luciana Delfino, Félix Zabaleta, Martín Portela, Mariano Spléndido, Camila Unzué, Francisco Tinto. Vestuario: Norma Gasparoni, Belén Martino. Publicidad: Luciana Falcón. Producción: Claqueta de Papel. Iluminación y dirección: Belén Spléndido. 11 y 12 de julio en la Sala “B” del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.


“Con la violencia de un huracán o el bramido de un alud, el lamento de Hécuba, su dolor y su furia, perforan los siglos y llegan hasta hoy, intactos, provocando la misma compasión y solidaridad que despertaron dos mil quinientos años atrás. Víctima de la desolación que la humanidad se inflige reiteradamente a si misma, despojada de su familia y de su corona, entregada como esclava al griego triunfador, la Reina de Troya entona para siempre la suprema imprecación a los dioses: ¿la guerra, la sangre, el inútil rechazo de diez años de asedio, todo por el capricho sensual de la bellísima y frívola Helena?” Impecable síntesis del crítico Ernesto Schoo de la obra de uno de los grandes trágicos griegos, Eurípides (484-406 AC), adaptada y modernizada por el filósofo existencialista y dramaturgo francés Jean Paul Sartre.

A diferencia de Esquilo y Sófocles, que aceptaban resignadamente los designios del destino, Eurípides se rebela contra el capricho divino. Sartre adapta la pieza en 1965, en clara referencia a la guerra de Argelia (paradigma de los intereses coloniales de los conquistadores), y a la derrota de Francia en la Segunda Guerra Mundial y la inmediata invasión nazi, subrayando así la dolorosa vigencia de la tragedia.

El grupo de jóvenes actores de La Anunciación, con la audacia que siempre los caracteriza, abordó este clásico alegato antibélico con riguroso respeto al género. El coro de cautivas y Hécuba (Claudia Cardozo) lloran desconsoladamente la matanza de esposos e hijos. Ya nada queda en pie. Su destino de esclavas es peor aun que la misma muerte. El mensajero, Taltibio (Martín Portela), es portador de aún peores nuevas. Menelao, Rey de Esparta (Félix Zavaleta), a pesar de si mismo, sigue cediendo a los encantos de la seductora Helena (Luciana Delfino). “Casandra” (Daniela Del Bono), la pitonisa “loca”, hija de Hécuba y Príamo, acierta el futuro. Andrómaca (Camila Tinto), se desgarra transida de dolor en la despedida de su niño, Astianacte (Francisco Tinto). Entretanto, los dioses –Poseidón (Mariano Spléndido) y Palas Atenea (Camila Unzué), deliberan fríamente el destino de estas criaturas, para luego beneficiarlas en alguna medida, impidiendo que los “vencedores” salgan ilesos de tanta iniquidad.

La puesta de Belén Spléndido es acertadamente austera y despojada. Nada distrae. Los trabajos individuales son medulares, potentes y conmovedores, mientras que el coro –siempre presente- genera climas sombríos que realzan y enmarcan las escenas. Es ésta otra lograda labor grupal de un grupo de teatro ecléctico y multifacético.

“Las Troyanas”: hoy, como ayer, mientras haya guerras imperiales, seguirá siendo una tragedia contemporánea, mal que nos pese.

Fuente: EL DIA

sábado, 4 de julio de 2015

Amleth

 

4 de Julio de 2015

Por IRENE BIANCHI

Sobre la obra de Luis Cano, con adaptación y dirección de Omar Sánchez. Tres actores, Andrés Cepeda, Mauricio Rodriguez y Alejandro Santucci, “juegan” al teatro en el marco de la tragedia shakespiriana, en una puesta arriesgada, no convencional, violenta, en la que el trío entra y sale de la ficción, y echa mano a elementos y diálogos extemporáneos y anacrónicos. Hay teatralidad pura y descarnada en esta lectura del clásico, un desafío para el espectador, que es bombardeado por estímulos e imágenes fuertes. Hoy a las 22 en Saverio Sala de Teatro, 20 y 71.

Fuente: EL DIA

miércoles, 1 de julio de 2015

“Tito” y la tragedia más sangrienta

 

1 de Julio de 2015 
Basada en la obra de William Shakeaspeare

Con trece actores en escena y bajo la dirección de Alejandro Orduna, este sábado a las 23.30 se ofrecerá en Teatro Práctico, 65 entre 3 y 4, “Tito”, basada en la tragedia más sangrienta escrita por William Shakespeare y atravesada por dos grandes temas: el poder y la venganza. La obra se centra en la historia de un personaje ficticio, el general del ejército romano Tito Andrónico y de Tamora, reina de los godos, prisionera de guerra, que al convertirse en Emperatriz de Roma iniciará una cruel venganza contra Tito y los suyos.

Con las actuaciones de Agostina Zagaglia M., Alveré Di Pilato, Ana Lucía Garrote, Camila Formigo, Damián Le Moal, Daniel Villanueva, India Soldi, Julia Ruiz, Lara Angeles Ongaro, Manuela Santarcángelo, Mariano García, Nahuel Peñaloza, Regina Victoria Cupo y Solano Alvarez.

Fuente: EL DIA

Agenda Teatro La Plata

  16 de mayo de 2025 “Circo marisko” en La Nonna VIERNES 16/05/2025 Humorisimas.- Hoy a las 22:30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, se prese...